[word格式] 勃拉姆斯《A大调钢琴四重奏》(Op.26)的主题构建

合集下载

贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲Op.26第一乐章》的演奏技巧分析

贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲Op.26第一乐章》的演奏技巧分析

贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲Op.26第一乐章》的演奏技巧分析1. 引言1.1 作品简介《降A大调钢琴奏鸣曲Op.26第一乐章》是贝多芬的作品之一,被认为是钢琴奏鸣曲中的经典之作。

这首乐曲共分为四个乐章,每个乐章都展示了贝多芬丰富的创意和深厚的音乐才华。

第一乐章以其优美的旋律和流畅的曲线而闻名,展现了贝多芬独特的风格和音乐语言。

这个乐章要求演奏者具备良好的手指灵活性和技巧,以保持旋律的清晰度和音乐的连贯性。

演奏者还需要准确把握节奏和速度,以确保音乐的表现不失真。

这个乐章具有挑战性,但也给演奏者带来了机会展示自己的技巧和表现力。

通过深入研究和练习,演奏者可以更好地理解和演绎这首乐曲,从而达到更高的艺术境界。

在接下来的内容中,我将详细介绍如何有效地演奏这个乐章,并给出一些实用的练习建议。

【字数:224】1.2 演奏要求贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲Op.26第一乐章》是一首具有挑战性的钢琴曲目,演奏要求较高。

演奏者需要具备良好的音乐感知能力和技巧,才能准确表现出作品的音乐内涵。

在演奏这首曲目时,需要注意以下几个方面的要求:1.准确的节奏感和稳定的速度掌握是非常重要的,特别是在快速的乐句中,要注意保持稳定的速度不要出现节奏失误。

2.和声处理技巧要求比较高,演奏者需要清晰地表达出曲目中的和声变化,以展现出作品的丰富音乐内涵。

3.在表现曲目的情感时,要注重表现出音乐的表现力和情感,做到音乐与情感的完美融合。

4.在演奏时要注意指法与手位训练,特别是在曲目中出现的快速变化的手位和指法要求,需要有足够的练习和技巧来应对。

演奏这首曲目需要演奏者具备优秀的音乐素养和技术水平,才能将作品完美地呈现出来。

演奏者需要经过长时间的练习和钻研,才能达到演奏的高水平。

2. 正文2.1 技巧要点分析在演奏贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲Op.26第一乐章》时,有几个关键的技巧要点需要注意。

要注意音色的控制和变化。

在这首乐曲中,有许多不同的音乐主题和情感表达,要通过控制钢琴的力度和速度来达到不同的音色效果。

贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲》Op

贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲》Op

贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲》Op.26研究拿起这首经典的贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲》,让我们来进行一些深入的研究。

作品概述:贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲》Op.26,于1801年完成,是他早期的作品之一。

这首奏鸣曲不同于一般奏鸣曲的四个乐章,而是由四个部分组成,包括快速序曲、舞曲、悲怆的慢板以及一个快速的终曲。

第一部分快速序曲(Andante con variazioni)是一段令人信服的引子,以一个强而有力的主题开头。

此后,主题的变奏不断涌现,变化完全是让人感到视觉和听觉上的享受。

第二部分舞曲(Allegro)是一种欢快的,具有强烈的节奏感的曲调,由复杂的折返和反复的发展组成,暗示着贝多芬的即兴风格和流利的音乐语言。

第三部分悲怆的慢板(Adagio)是一段轻柔的、抒情的、抑郁的曲子,以它的内在美丽和悲伤感而异于其他部分。

这部分也被认为是那一时期贝多芬作品的代表之一。

第四部分快速的终曲(Allegro Molto)进一步展示了贝多芬的即兴能力,它是曲子的总结,带有一种豪华的结束,伴随着急促的外观和很有力的声响。

乐曲分析:引子部分的主题以结实有力的音符组成,紧接着便是变奏,您会发现其变奏和主题相似,但贝多芬在和声和旋律上进行了改变和增强。

这种主题和变奏的形式使乐曲具有大体统一感和对称性。

舞曲部分是一个充满活力的、具有跳跃感的,不断反复的旋律,试图展现一个欢快的氛围,贝多芬在舞曲中运用了复调手法,使乐曲更加复杂。

慢板部分是一簇渐缓的、轻柔的旋律,焦点是由手部的特写发展到一个完全的合奏,体现了整个曲目的音乐片断。

这部分是遗世独立,是一种有力的曲子,而且被广泛演奏,特别是在悼念音乐会和重要仪式。

快速的终曲部分让人感到强烈的活力和恢弘的气质,既呼应前文的主题,也向读者展示了另一种贝多芬的风格。

被特别评价的是终曲的专注性和逐渐逼近的逐渐逼近的旋律风格,前往最终的结尾。

总结:作为一部Op.26的作品,这首奏鸣曲在贝多芬早期的作品中被认为是“智能的组合”——四个部分交织成一家,加入激变的曲风和音乐层面,最终形成一个具有很强对称性及吸引力的乐曲。

勃拉姆斯《A大调钢琴与小提琴奏鸣曲的作品分析和演奏心得》

勃拉姆斯《A大调钢琴与小提琴奏鸣曲的作品分析和演奏心得》

勃拉姆斯《A大调钢琴与小提琴奏鸣曲的作品分析和演奏心得》
勃拉姆斯的A大调钢琴与小提琴奏鸣曲是他所写的三首钢琴
与小提琴奏鸣曲之一,也是他最著名的一首。

这首曲子体现了勃拉姆斯的美妙旋律和独特的和声结构,展现了他在音乐上无限的创意和深刻的情感表达。

首先,这首曲子的前奏部分是一首美妙的钢琴独奏,以柔和的弱音符开头,之后是一个引人注目的钢琴节奏。

整个前奏节奏紧凑,表现出了音乐的句式结构,给人留下了深刻的印象。

然后,小提琴和钢琴的联合演奏使曲子更加生动动人。

小提琴的旋律穿插在钢琴的伴奏中,增加了曲子的情感表达。

曲子的中间部分是一段充满力量的钢琴独奏,其强有力的旋律传达了勃拉姆斯的固执和强烈的思考。

最后,在曲尾部分,曲子回到了以前的柔和感觉,以与开头相似的钢琴弱音符结尾。

勃拉姆斯的音乐创造力和表达方式在这首曲子中得以表现。

在演奏这首曲子时,应注意小提琴和钢琴之间的配合以及情感的表达。

小提琴的演奏应富有感情和力度,掌握好每个音符的强度和轻柔度,以呈现出勃拉姆斯的音乐风格。

钢琴的演奏也应该向小提琴靠近,注意不要掩盖小提琴的旋律。

在动态上,应该根据曲子的总体感觉,将它演奏的丰富而动态。

总之,勃拉姆斯的A大调钢琴与小提琴奏鸣曲是一首美妙的
音乐作品,展现了勃拉姆斯在音乐创造方面的深入思考和高超
的技巧。

在演奏时,要注意小提琴和钢琴的配合和情感表达,以呈现出勃拉姆斯的音乐风格和表达方式。

贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲Op.26第一乐章》的演奏技巧分析

贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲Op.26第一乐章》的演奏技巧分析

贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲Op.26第一乐章》的演奏技巧分析【摘要】这篇文章将对贝多芬《降A大调钢琴奏鸣曲Op.26第一乐章》的演奏技巧进行分析。

在将介绍这首乐曲的背景并强调演奏技巧的重要性。

在将重点讨论音准与音色控制、节奏感与速度掌握、指法与手位技巧、表现力与情感传达以及声部编织与对位演奏等方面的技巧。

结论部分将总结演奏该乐章的关键技巧要点,并展望贝多芬钢琴作品的演奏挑战与提升空间。

通过这篇文章,読者将能够全面了解如何有效演奏贝多芬的这首钢琴作品,提高自己的演奏水平。

【关键词】关键词:贝多芬、降A大调钢琴奏鸣曲Op.26、第一乐章、演奏技巧、音准、音色控制、节奏感、速度掌握、指法、手位技巧、表现力、情感传达、声部编织、对位演奏、总结、展望、钢琴作品、挑战、提升空间。

1. 引言1.1 介绍《降A大调钢琴奏鸣曲Op.26第一乐章》《降A大调钢琴奏鸣曲Op.26第一乐章》是贝多芬创作于1801年的钢琴曲,被誉为浪漫主义时期的经典之作。

这首乐章展现了贝多芬丰富的音乐才华和独特的创作风格,充满了磅礴、激昂和抒情的音乐语言。

乐章开头即展现了贝多芬丰富的旋律创作能力,旋律清晰鲜明,富有动感和情感。

随后的发展部分则呈现出复杂的和声结构和精妙的旋律编织,展现了贝多芬深厚的音乐功底和对音乐形式的驾驭能力。

这首乐章要求演奏者具备较高的技巧和表现力,需要准确掌握音准和音色的控制,灵活运用指法和手位技巧,准确把握节奏和速度,传达出作曲家所要表达的情感和意境。

演奏这首乐章不仅是对技术的挑战,更是对音乐理解和表现力的要求。

通过细致入微的演奏技巧和深入理解贝多芬的音乐语言,演奏者可以将这首乐章完美地呈现给观众,引起他们的共鸣和赞赏。

1.2 演奏技巧的重要性音准与音色控制是演奏技巧中的基础。

正确的音准保证了曲目整体的和谐与统一,而恰当的音色控制则能赋予乐曲更丰富的表现力和情感。

演奏者需要通过细腻的触键力度和手腕运动来掌握音色的变换,从而使每一个音符都能达到最佳的表现效果。

勃拉姆斯A大调第二小提琴与钢琴奏鸣曲第一乐章钢琴伴奏分析

勃拉姆斯A大调第二小提琴与钢琴奏鸣曲第一乐章钢琴伴奏分析

59SONG OF YELLOW RIVER 2021/ 01雅的歌曲和舞曲组合在一起的乐章;第三乐章为A 大调优美的小快板,2/2拍子的回旋曲式,情绪比前面乐章更为庄重,类似悲歌的特点。

《d 小调小提琴与钢琴奏鸣曲第三号》作品Op.108,完成于1888年,是三首作品中,最为饱满,辉煌的一首。

该作品戏剧性色彩浓郁,情绪跌宕起伏,钢琴与小提琴巧妙地融为一体,也是三首作品中唯一的四乐章作品。

作品反映了勃拉姆斯因好友的去世感到悲痛与伤感,最终还是以积极肯定的态度赞美生活,体现出信念与希望。

乐曲于1888年12月由小提琴家耶诺·胡鲍伊演奏,勃拉姆斯担任钢琴伴奏。

第一乐章为d 小调快板,4/4拍子的奏鸣曲式;第二乐章为D 大调的慢板,3/8拍子的三部曲式,为一首充满优美浪漫情感的乐章;第三乐章为#f 小调稍稍加快的多愁善感地急板,3/4拍子三部曲式,情感稍诙谐;第四乐章为d 小调激动的快板,6/8拍子的回旋曲式,乐曲旋律仿佛要抛开一直以来沉浸在感性的忧愁中的感情一样,充满朝气地开始,渐入高潮,不失激情地结束。

三、A 大调第二小提琴与钢琴奏鸣曲第一乐章钢琴伴奏分析第一乐章以3/4为节拍,调性为A 大调,演奏速度为甜美的快板,并以2个主题作曲的奏鸣曲式。

(一)呈示部呈示部主部 连接部 副部 结束部 1-30 31-50 51-74 75-88A E1、主部呈示部主题旋律较为明确,乐曲开始1-4小节以柱式和弦为中心展开,旋律清晰较为婉转,在清晰的演奏出旋律的同时应注意和弦力度的横向支撑进行,并在第5小节能够准确的与小提琴声部的第一个音衔接。

6-7小节为开始旋律的上行大二度模进,8-9小节则为下行的大二度模进,巩固了第一主题。

10小节第二乐句旋律为第一句旋律的下二度模进,演奏时应适当的比第一乐句柔和。

11-20小节为连接句,11-15小节作为第一乐句,右手伴奏音型为A 大调主音持续性的反复。

15小节伴奏整体对14小节的低八度反复。

勃拉姆斯五首独奏钢琴变奏曲的创作手法特点研究

勃拉姆斯五首独奏钢琴变奏曲的创作手法特点研究

勃拉姆斯五首独奏钢琴变奏曲的创作手法特点研究作者:徐晓璐来源:《艺术研究》2014年第04期摘要:约翰·勃拉姆斯(Johannes Brahms 1833-1897)是浪漫主义时期伟大的德国作曲家,其钢琴音乐的创作在西方音乐史上有着显著的地位。

本文从作品的体裁分类研究出发,通过分析其五首独奏钢琴变奏曲的创作手法特点,从而揭示变奏思维的创作在勃拉姆斯钢琴作品中的重要地位。

关键词:勃拉姆斯钢琴变奏曲创作手法特点一、曲式结构勃拉姆斯钢琴变奏曲作品的曲式结构明显反映出受古典主义传统曲式和美学观点的影响,其五首独奏变奏曲,具体结构图示如下:1.《舒曼主题变奏曲》OP.9这首变奏曲的前八个变奏没有调性变化,均为#f小调,在各变奏与主题的关系上也是尽量用各种变奏手法对主题进行着陈述和揭示。

到了变奏九处开始往属方向转调,最后几个变奏又转回了#f小调,主题材料也经过了模糊与再现的过程,所以这首变奏曲可分类三个部分,形成近似ABAˊ的带复三部曲式特征的变奏曲。

2.《原创主题变奏曲》OP.21之一按变奏与主题关系的远近,即主题在该变奏中明显程度,可把曲子分为三个部分,形成近似ABAˊ的带复三部曲式特征的变奏曲。

3.《匈牙利歌曲变奏曲》OP.21之二这首变奏曲和前二首一样,是带有ABAˊ带复三部曲式特征的变奏曲。

4.《亨德尔主题变奏曲与赋格》OP.24这首变奏曲的规模宏大,运用展开式变奏的写法,将主题材料逐渐碎化在各段变奏之中,直至模糊,并且最后没有较清晰的再现,在音乐形象上呈开放性。

5.《帕格尼尼主题变奏曲I》OP.35这首变奏曲的变奏手法丰富多样,主题轮廓逐渐直到再现,组合成两个三部性结构的叠加,形成ABA1CA2终曲的带回旋曲式特征的变奏曲。

《帕格尼尼主题变奏曲II》的曲式结构与之相近,只是在材料上融合了第一首中的变奏材料。

从作品的结构图可以看出,勃拉姆斯采用古典的形式来构建乐曲的整体曲式框架,并注意控制各变奏段之间篇幅的比例,在紧凑,节约的篇幅中体现严谨、均衡,富有逻辑的古典主义精神。

西贝柳斯《芬兰颂》(Op.26)在钢琴中的演奏与魅力

西贝柳斯《芬兰颂》(Op.26)在钢琴中的演奏与魅力

一、西贝柳斯及其创作西贝柳斯于1865年12月8日在芬兰南部的海门林纳诞生,这是一个充满音乐气息、且文化生活极为丰富的小镇。

西贝柳斯的父亲与母亲没有接受过任何音乐的专业教育,但他们在生活中对音乐所产生的浓厚兴趣,也在潜移默化地影响着西贝柳斯。

少年时期的西贝柳斯,在跟随古斯塔夫·勒凡德尔学习小提琴之后,也逐渐向他的音乐梦想靠近。

西贝柳斯最早的教育是9岁那年开始系统学习钢琴,15岁作为小提琴手经常活跃在当地举办的音乐会舞台上。

从17岁开始,在赫尔辛基音乐学院,他接受了在作曲理论与写作技术、小提琴演奏等方向的严格且系统的训练。

西贝柳斯因为《A大调弦乐三重奏》(组曲)、《a小调弦乐四重奏》的公开演出受到了赫尔辛基交响乐团的领导人、创办人罗伯特·卡赞纳斯的赏识,与此同时,还得到了《尼亚报》记者卡尔·傅洛丁的认可,从此,西贝柳斯真正走上了音乐创作的道路。

1889年,西贝柳斯在德国柏林师从作曲家贝克尔学习音乐理论与作曲,在这里,悠久的历史文化、不同流派风格的音乐,使西贝柳斯的视野得以开阔,这无疑成为他创作中的催化剂,新颖的音符、管弦乐的色彩、执着于本性的音乐创作,使其成为了敲开芬兰现代音乐大门的音乐家。

西贝柳斯的音乐体裁包括:器乐曲、室内乐、歌剧、交响诗等创作。

在交响诗《库勒尔沃》、交响幻想曲《波约拉的女儿》(Op.49)、传奇曲《莱明凯宁组曲》(Op.22)中,用音乐刻画出一个个鲜活的英雄人物,随着这些作品的相继诞生,西贝柳斯的名声在马冬妮刘柳西贝柳斯《芬兰颂》(Op.26)在钢琴中的演奏与魅力芬兰大振。

其中,《莱明凯宁组曲》(Op.22)全套由《莱明凯宁额少女们》《莱明凯宁在图奥内拉》《图奥内拉的天鹅》《莱明凯宁的归来》四首组成,其标题及题材源于芬兰史诗《卡勒瓦拉》,第三曲《图奥内拉的天鹅》是整部组曲中流行最为广泛的。

此外,他还创作了大量的钢琴作品,写景、写物为音乐增添了乡土的气息和生活的情调。

[doc]勃拉姆斯《第四交响曲》第一乐章赏析

[doc]勃拉姆斯《第四交响曲》第一乐章赏析

勃拉姆斯《第四交响曲》第一乐章赏析WorksAnalysis■_li王■_MlJRlIFF,mQn9勃拉姆斯《第四交响曲》第一乐章赏析文l闫璇璇李虻德国作曲家勃拉姆斯—堪艋瞄绚再现都尾声bA大调,展开主部第11小节材料;T.L一…一D一一1…一.1O0.-j1on1,=蝮f自始轲主萄啼蜃【l部朔搿IⅡIIIiv一’/’●●,,J0nannesDranms,1石jj~1石/勘t榔熬翰.22~3-]013~2-317龅獬抖4”罐5{2}珊240/,节转入主调c小调,241.,节一生创作了四部交响曲:《一交》fB}eE蛳6辑缸Gl从压抑,忧郁开始,最后走向光呈示部:主部为对比乐段,单明,胜利的终点;《二交》描写了一调性e小调.主部主题的旋律音宜人的田园气息中所流露出的自然程关系排列得十分巧妙,由两组弱情感;《三交》中英雄气质和伤感拍八分音符和强拍二分音符构成,情绪并存;《四交》则在皑皑暮色第一组为下行音程,第二组则为反中散发着浓浓的悲剧情怀.向上行,3-4小节对1—2小节下行《第四交响曲》(叩.98)完成二度模进,这样便将旋律”一抑一于1885年,由四个乐章组成,以扬”回旋发展的动机体现出来;后传统的乐队编制,传统的曲式结乐句与前乐句的和声节奏型一致, 构,多样化和声手法,复杂的调13小节开始对比变化,和声节奏由性布局,丰富的和弦变化等古典全音符改为二分音符,并开放于属主义音乐规范与浪漫主义音乐的和弦.连接部建立在主部平行发展表现力有机地融合在一起.其第基础上,在保持旋律的基本特征与一乐章忧伤,暗淡的情绪,奠定和声骨架的前提下变奏,展开.副了全曲发展的基础.该乐章继承部为平行乐段,转到主调的属小调了古典交响曲第一乐章的”快板(b小调).旋律特征是级进与四度奏鸣曲式”模式,但”不太快”跳进相结合;后乐句旋律上移八的提示使这个乐章具有一种深沉度,经D7一tsⅥ结束,这个离调直而忧郁的气质,人们常用’秋天”接进入结束部的新调G大调.结束来形容聆听感觉.虽然该乐章有部由两个部分组成,引入动机化新些段落也带有明朗向上的感觉,材料和三连音节奏.119—123小节但蕴涵在主部主题中的忧郁思绪材料是110—123小节的平行发展.■一却贯穿始终.最后转向D大调和B大调,并开放于B大调.一,曲式特征分析展开部:由引入部分和基本展在《第四交响曲》的曲式方开部分组成,基本展开部分可分为面,勃拉姆斯并没有追赶时代潮三个段落.引入部分主要变奏主部流,而是虔遵古制,依然使用有开始材料.基本展开I,145—152小疆$i 着对比强烈的双主题的奏鸣曲式节从主调开始,展开主部开始材£来表达自己的音乐思想:料.基本展开Ⅱ采用和弦织体式的曲式分析图式二音动机,通过倒影模进手法变奏一皈曲式结构『呈示部展开韶反胀,具司旺大系土赞刀鼢融g二疆曲式结构J主部连接帮副部辖慕瓤h一一P一A一其太屠干nT吾正缱岳『I一55L≮/f1uJ-:—:}q=喜灯,),)-7,,节耳抬桔人部,副部材料相结合,最后以级进上行的旋律形态将音乐推向高潮,在一系列补充终止中结束全曲.二,主题发展音响分析在乐队配器方面,勃拉姆斯没有采用当时作曲家喜欢用的色彩眩目的配器,《四交》乐队为双管编制的中型乐队,全部为常规乐器:木管组有长笛,双簧管,单簧管,大管,铜管组有圆号,小号,打击乐有定音鼓,弦乐组有小提琴,中提琴,大提琴,低音大提琴,从中可以感觉出他音乐中古典音乐的气息和古朴的气质.呈示部中主部主题的处理非常有特色,当主题以P的力度开始时,立刻将人们带人一种轻柔,叹息的情感之中,这段旋律似乎使人走近伤感与回忆袅绕的,渐人晚境的勃拉姆斯.音乐的发展与配器的设计极为精致:主题陈述使用了弓弦乐器,木管乐器和圆号,这种配器既能有效地组合成声音集中的整体,又充分发挥了个性音色,使音响带有清晰透明,结构层次分明的效果.第一小提琴和第二小提琴中音区以八度叠加的形式奏出主旋律,长笛,双簧管和大管以”跳音连奏”的方式与主旋律形成卡农进行;中提琴和大提琴拉出的分解和弦伴奏织体,形成前后交错的节奏对位;前五小节圆号和低音提琴奏出主持续音,后面圆号轻奏出长音起粘和乐队的作用;低音提琴代表的和声功能,与随后小时值音符中加入,音符变得密集起来,使音乐的流动性逐步增强,旋律也由之前的横向线形旋律演变为纵向的点状旋律,通过严密的逻辑联系,使聆听者从中隐隐感受到音乐发展的哲理性与悲剧性.副部主题旋律由大提琴和圆号演奏,小提琴使用了拨奏,表现出明朗,抒情的气息,为前面阴霾的情绪添加了一丝明亮温暖的光芒.此后木管加入旋律,为小提琴再次回到主奏地位的音色上起到铺垫作用,随着情绪的发展,结束部短暂地将音乐推向英雄般气质的高潮.但随着呈示部的收尾,展开部的引入, 音乐又回到那绵延的忧郁中.展开部中勃拉姆斯展现了其高超的变奏技巧,将构成音乐主题形象的各个要素以不同方式,在不同乐器间巧妙地配合,发展,层峦叠嶂,动荡延绵.木管乐器采用了前面的伴奏动机,与弦乐卡农似的交替,最后融合;呈示部出现过的连接式的材料变奏再现,弦乐分解和弦加入了三连音,增加了力度感.之后是木管组似有似无的旋律与弦乐组的分解和弦交替,力度强弱交替,似乎是作者在对情绪进行烘托培养.音乐发展到大约发展部的2/5处时性格突变,力度为??,音乐加入了有力的三连音交替,长笛作为色彩乐器在弦乐暂停时奏出同样节奏的旋律,在出现两次后便重新融入乐队.同呈示部一样,展开部结尾音乐又回到柔和的音响, 铜管和双簧管休止,弦乐改为分奏与拨奏,旋律材料为主部主题变奏,长笛变奏旋律,再现的旋律流动性加强,分别在长笛,中提琴,大提琴,低音提琴,小提琴单,簧管和双簧管之间模进发展,形成音色对比,最后渐慢渐弱.再现部中除长笛外木管组乐器经过主和弦各音进入主音持续,定音鼓也了开始第一次的主音滚奏,烘托着弦乐的分解和弦,再现了展开部的材料,但十六分音符的分解和弦被全音符替代,之后是五小节的模进.呈示部主题抒隋忧郁的旋律再次出现, 此后大致依照之前的顺序再现呈示部中的素材,演奏上使用了音程加厚的方法来加强力度和气势.尾声中弦乐和铜管奏出十六分音符加长音的节奏音型,后加入三连音,沿用了呈示部中结束部素材.弦乐震音演奏之后,主部主题再次变奏出现,但性格和以前完全不同,有悲壮挺拔之感,前一部分由管乐主奏,弦乐震音伴奏;后一部分弦乐主奏,木管乐器长音伴奏,铜管乐器切分节奏伴奏.结束时,音乐悲剧般的张力达到顶点,各组乐器模进后,整个乐章在悲壮的总高潮中结束.臼。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

勃拉姆斯《A大调钢琴四重奏》(Op.26)的主题构建勒拉姆斯A大侗钢琴四重奏(Op?26)B~主题构建hemeCOflStruct10nSOf’SP1anoQUartet1nAMajOr文I周炜娟勃拉姆斯有许多作品都是成对出现的.例如:两首《弦乐四重奏》(Op.51)均发表于1873年;《第一交响曲》和《第二交响曲》分别于1876和1877年发表;两首《单簧管奏鸣曲》(Op.120)发表于1895年;而《g小调四重奏》(Op.25)和《A大调钢琴四重奏》(0p.26)也是如此,完成于1861年,发表于1863年.这些成对出现的作品似乎总是具有这样的特征:即第一个作品是为第二个作品的成功进行探索,而第二个作品是建立在第一个作品的基础上.首演于1862年的《A大调钢琴四重奏》(Op.26)无论是音乐的表现力还是创作的技法上都比《g小调钢琴四重奏》(Op.25)更为精湛,更为成熟.勃拉姆斯的室内乐作品《g小调钢琴四重奏》(Op.25)是一部众多评论家关注的作品.1862年1i月首演于维也纳,汉斯利克对它的评价是:”主题没有多大意义.勃拉姆斯通常更多注重这些主题的对位进行,而不是它们的实际内在内容.四重奏中的主题非常的单调乏味.在音乐的发展过程中,它们被赋予各种富有想象力的变形,但是由于缺乏意义深远的主题,整个作品要取得良好的效果是不可能的.”与他的看法相同的还有约阿希姆.早在一年以前,约阿希姆就写信给勃拉姆斯,认为第一乐章主题中缺乏真正的变化或创新之举,尽管他也承认”勃拉姆斯对音乐的处理使得主题变得非常庄重.”从例1中我们可以看到全曲是在平均的四分音符,空洞的八度齐奏中开始的.第2小节是第1小节的倒置模进,而第3小节是第2小节的模进.克劳斯?维拉塔(Velten)认为这些灰暗忧郁的旋律似乎为了实现一个特别的意图:”勃拉姆斯在展现动机的时候,没有任何明确的节奏.从而使听众的注意力完全被音程的内容所吸引.”㈢而这些音程中最为重要的是二度音程,即在第1小节中的一个上升音程(升F—G),以及这以后的下降音程(降E—D)等.教学研究fResearchonTeaching25_教学研究{ResearchonTeaching,例1勃拉姆斯《g小调铜琴四重奏》(Op.25)第一乐章开始主题i.”fJffr厂l1.【卢:IJ.勋伯格对这个作品的评价是:”1.我喜欢这个作品;2.这个作品很少被演奏;3.它的演奏总是非常糟糕,因为钢琴家越杰出,演奏的声音就越响,你根本无法听到弦乐中的任何内容.而我希望能同时听到每个声音,因此我完成了这个作品.”由于勋伯格认为这个作品具有内在的交响性,所以在1937年把它改编成管弦乐作品,以此来揭示它丰富的内涵.这首作品还引起了达尔豪斯的关注,他的具体分析是:“主要段落(第1至第27小节)的材料来自极为简洁的两个动机,就它们本身而言,没有重要的意义……”但他的分析仅仅停留在2O个小节之内.此外除了主题之外也很少涉及其他因素.的确这个长达lO小节的主题几乎每一小节都有二度进行.不仅如此,大提琴演奏的第二主题也是来自于第一主题.虽然这两个主题都有二度音程这个特征,但它们的节奏完全不同,这致使它们的性格也完全不一样. 如果说第一主题是条灰暗忧郁的旋律,那么第二主题是一条充满激情的旋律.只是第一主题某些内容总是阴魂不散地出现在第二主题中.由此达尔豪斯对这段呈示部的总结是:勃拉姆斯把创作的简练推到了极致,用最小的主题内容构建最大的音乐作品.@事实上,不仅在第二主题中有第一主题的内容,在最初短短的50小节中,第i小节的主题就出现了四次:第1小节, 第21小节,第27d,节以及第41小节,所以我们甚至可以说26钢琴艺术【PIANOARTISTRY120105整个呈示部,甚至是整个第一乐章充斥了二度的进行.在此开始主题中的二度本身并无多大意义,它的全部意义在于指出发展更大形式的途径.通过一个二度音程的各种倒置,模进产生第一乐章的呈示部,甚至是整个乐章.弗里希从总体布局来分析,认为勃拉姆斯通过高度清晰地呈示主题,有限地发展了简洁的动机.④我认为这个乐章的确如同勃拉姆斯同时代人提出的那样,音乐注重的是对位的进行,主题没有完全地展开,没有与节奏,和声等因素相结合.不成功主要原因我认为有以下几点:i.主题的结构还是呈现封闭状态.第l0小节无论是旋律还是和声都用完满的结束,这导致新的内容难以进入;2.主题缺乏可挖掘的内容,呈单一状态.第l小节之后,不是变化就是模进.不如作品0p.26那样,主题中就包含两个动机,为以后的音乐进行各种发展打下良好基础;3.节奏过于呆板,不够流动.主题中几乎只有四分音符的音乐进行.《A大调钢琴四重奏》(0p.26)则有非常大的进步.全曲以钢琴的独奏开始,主题由)kfl,节组成(例2).前四小节由钢琴演奏,后四小节由大提琴演奏.从例2中我们可以看出,由钢琴演奏的四小节主题是由两个动机构成(见例3).第一个动机包含了四分音符和三连音的节奏,由相邻的音和一个下行三度构成;而第二个动机是由四分音符以及半拍的八分音符组成,它包括一个上行的四度和下行的二度.两个动机都是在弱拍上开始,在三连音和二连音的交替中流动地进行.之后,大提琴奏出后半部分的主题.它与前~部分紧密相连,似乎是自然而然地从前半部分中衍生出来.它的前两小节是由平稳的八分音符构成,但第3小节(乐谱的第7小节)呼应了第2小节的第二和第三拍(升G—A一升c等于B一升c—E),只是把原来由半小节组成的动机压缩成~拍中的三连音.大提琴演奏完主题结束后,这个规整的八小节主题又再次重现,只是这次先由小提琴演奏前四小节,钢琴演奏主题的后四小节,之后进行小规模的模进,变化和发展.主题的前半部分再次由钢琴在高八度上,用双手厚实的八度来演奏.音乐通过模进得到了发展,并在第37小节推向高潮.在这个主题中蕴含了许多可供以后音乐发展所需的内容.首先有二度,三度的音程,其次有二连音和三连音交替的节奏.而舒伯特(GiSelher Schubert)在《主题和双主题:勃拉姆斯交响曲中的问题》一文中把这首作品的音乐发展归结为由二连音和三连音的节奏引发的.⑧例2勃拉姆斯《A大调钢琴四重奏》(Op.26)第一乐章的第1至第10小节/,■(一r#[~,.b,.b.|__ii-jllil!lI}’ll.}tJ●惜一.1一午—*{√i-例3动机1,21窜重匿;第二主题从第53小节开始,先是钢琴演奏出一个新的,带有装饰音的动机(例4).与第一主题的动机有所不同,它是在强拍上开始的.但事实上,这个上行四度的动机米自第一主题的第二动机.如把第一个升F音省略不看,后面的升G—A一升cB就是动机B升G-E—D的模进.勃拉姆斯为了让听众想起第一动机,让大提琴演奏对第~动机的三连音进行一个自由颠倒的模进.钢琴声部在第二次模进时,突然改变了方向,由一个跨小节的升G(第55小节)引发了新动机的产生.从第57小节开始的新动机以其独特的节奏,打乱了乐谱上原有署拍的正常进行.这个由附点节奏和跨小节的切分音符构成的动机只持续了三小节,钢琴声部的音乐又转向平稳的八分音符进行.八分音符是属于动机2的范畴,可是勃拉姆斯并没有让钢琴声部出现动机2的音型,却是安排了动机1的音型在第60小节中出现(B一升A—B).事实上,我认为第一主题和第二主题最大的联系就是在节奏的安排上.第一主题中三连音和二连音界限分明,在前四小节中主要以三连音构成,而后四小节主要以二连音构成.但在第二主题中,二连音和三连音总是同时出现.当钢琴声部在第53至第64小节主要以二连音的形式演奏主题时,弦乐部分的伴奏似乎遍及了三三连音.而当中提琴在第65小节开始转变成平稳的八分音符时,钢琴■{t.}.1i-”.一lj}1●.F—l■教学研究IResearchOI!Teaching27_教学研究ResearchonTeaching,由此可见,勃拉姆斯的这两首作品都是从一个简洁的素材开始,此时,这个素材并不重要,关键的是它具有后续发展的潜力.在不断加入新的因素,融入新鲜血液的同时, 构建起主题,发展成呈示部乃至整个乐章,音乐作品是在一个动机生成另一个动机的进行中逐渐完成的.音乐的展开既具有逻辑性,又具修辞性.正如勋伯格所说:”音乐作品中所发生的一切,只不过是永无止境地重塑一个基本音型(basicshape).或者换句话说,音乐作品中只有来自于主题,涌现于主题的内容,这些内容可以追溯到土题;说得更严重点,除了主题,别无他物.”口注释:①,②,⑧FriSCh,BrahmSandtheprinciple0f DevelopingVariation,theUniversityofCalifornia,p66④Frisch,BrahmsandthePrincipleofDeveloping Variations.theUniversityofCaIifornia,P.74⑤Dahlhaus,”Issues”P46⑥Dahlhaus.”Issues”P.49⑦Frisch,BrahmsandthePrincipleofDevelopingVariations,theUniversJtyofCalifornia,1984,P.74⑧GiselherSchubert,”ThemesandDoubleThemes: TheProblemoftheSymphonicinBrahms”19thCentury MusicP.14⑨Schoenberg,StyleandIdea,edLeonardStein, (London,1975)P.290参考文献:1ArnoIdSchoenberg,Sty/eand/dea,LeoBlaCk (Translator)LeonardStein(Edit or)NewYork:St.Martin’s Press,19752.CarlDahIhaUS,”ISSUesinCamposition”,Between RomanticismandMOdernsm:F0urStudiesintheMusic oftheLaterNineteenthCentury(CaIiforniaStUdiesin19thCenturyMusic),UniversityofCaliforniaPress1989 3GiseIherSchUbert.”Themesand DOUbleThemes: TheProblemoftheSymphonicinBrahms”.19th—Century MusicXVIII~1(SUmmer1994)4.WafterFriSChBrahmsandthePrinCipIeof DevelopingVariations,TheRegentsoftheUniversityof Califernia.198428钢琴艺术IPIANOARTISTRY1201o5初探左手独奏Study0ntheLeftHandSolo文一向往笔者在一次偶然的机会接触到左手独奏这一演奏形式,由最初的吃惊进而转变为好奇,之后随着更深入的了解,发现了许多有趣,感人的故事和优秀的左手独奏作品, 便愈发地对左手独奏艺术产生了浓厚的兴趣.对于这一相对”冷门”的艺术形式,笔者认为有必要向大家略作介绍, 希望从演奏家,作曲家及作品,左手演奏原理等方面,逐步为大家揭开左手独奏的”神秘的面纱”.“悲情英雄”式的演奏家一种艺术形式要被认可,需要艺术家与受众者在交流中产生共鸣.在钢琴艺术中,钢琴演奏家是引发这种共鸣最主要的角色,是作曲家与听众之间的桥梁.而推动左手独奏这一艺术形式向前发展的前沿力量和中坚力量却是~群特殊的钢琴家.从某种意义上,我们可以称他们为”悲情英雄”.”悲情”之处在于他们的右手残疾或因手疾无法像其他钢琴家那样正常弹奏,而所谓”英雄”,是因为他们面对挫折,依然保持对钢琴的热忱,执着和永不放弃的精神.正因为他们身上这种人类最高尚的品格感动着听众,感动着作曲家,才使得左手独奏艺术能够不断发展,他们当中的一位代表人物是保罗?维特根斯坦(Paulwittgenstein).也许多数读者对这个名字十分陌生,但他却被认为是对左手独奏艺术贡献最大的钢琴家,他不仅是第一位灌制左手独奏作品唱片的钢琴家,他的名字还与许多着名作曲家联系在一起.1887年,保罗出生于维也纳,父亲是一位实业家.他。

相关文档
最新文档