当代台湾京剧现代化的几个趋势
世俗化与现代性:作为近代都市娱乐的上海京剧

世俗化与现代性:作为近代都市娱乐的上海京剧目录一、内容概括 (2)1. 上海京剧的兴起与发展 (2)2. 世俗化与现代性的背景与意义 (4)二、上海京剧的世俗化表现 (5)1. 剧目内容的变化 (6)古典文学作品的改编 (7)现代题材的吸纳 (8)2. 表演形式的创新 (9)舞台表演的创新 (10)音乐伴奏的变革 (12)3. 观众群体的变化 (13)社会阶层的转变 (15)消费主义的兴起 (16)三、上海京剧的现代性追求 (17)1. 艺术表现的现代化 (18)技术手段的运用 (20)艺术风格的融合 (21)2. 文化内涵的拓展 (22)传统文化的传承与创新 (23)多元文化的融合 (25)3. 社会功能的转变 (26)娱乐功能的强化 (27)教育功能的凸显 (29)四、上海京剧在近代都市娱乐中的地位与影响 (30)1. 娱乐产业的繁荣与挑战 (31)2. 对其他艺术形式的影响与启示 (32)3. 对社会文化的影响与价值 (34)五、结论 (35)1. 上海京剧在世俗化与现代性之间的平衡与发展 (35)2. 对未来京剧艺术的展望与思考 (36)一、内容概括探究上海京剧的世俗化过程,包括其如何适应市场需求、融入都市生活,以及在这一过程中的艺术变革与创新。
分析上海京剧的现代性特征,如现代化舞台表现、技术运用、现代商业推广等方面的变革。
探讨上海京剧与都市文化之间的互动关系,包括其如何反映都市生活变迁、都市文化对京剧艺术的影响等。
评估上海京剧在近代都市娱乐中的地位和作用,以及其在现代社会的传承与发展。
本文旨在通过深入研究上海京剧的世俗化与现代性特征,揭示其在近代都市娱乐中的重要地位和对现代社会的深远影响。
1. 上海京剧的兴起与发展作为中国戏曲文化的重要组成部分,其起源与发展与上海这座城市的独特历史背景紧密相连。
自19世纪中叶以来,随着上海的逐渐崛起为国际大都市,京剧也在这座城市中找到了其繁荣的土壤。
上海京剧的兴起,一方面源于其独特的地理位置和经济条件。
国光剧团带着新编京剧《孟小冬》巡演大陆 再绽台湾京剧绚丽的花

最 精 醇雅 正 的声 音 /她 的第 一个 男人 是 梅 兰 芳 / 的毕 生师 父 是余 叔岩 /她 的 她 最 后 归 宿 是 杜 月笙 /女 声 的 内在 心 韵 / 男声 的 生命 历程 /新 世纪 台北 的京剧 天 后 /上世纪北 京的梨园冬皇 /梅 派青衣 / 余派 老生 /多重分 身的迭合对 映……
岁拜 入 余 叔岩 门下 ,此 后精 研 余派 唱腔 在 表 现 “ 小冬 ”心 声 时用 “ 孟 女歌 ”,
一
如生命 修行 ,却谢 绝舞 台,仅在 1 4 97
而在戏 中戏部 分, 则要 “ 派 ” 生与 “ 余 老 梅 派 ”旦角两种嗓 音一同呈现 。众所 周知, 魏 海 敏 是梅 葆玖 弟 子 ,曾获 梅花 奖 、 白 玉 兰 奖和 台湾 地 区最 高 荣誉 的文 艺 奖, 唱“ 余派” 则是她私下 吊嗓 常采 取的方式 。 她也 曾在 台湾和师 父梅葆玖 同台演唱 《 四 郎探母》,当时,梅葆玖 先生唱 的是 “ 公
一
被 称 为 “百 变 青 衣 ” 的 魏 海 敏, 直 尝试 将纯 熟 的京 剧表 演技 巧 和符 合 当代 人思 维 与审 美 的文 学文 本结 合 ,塑
造 出一个 个具 有 生命 力 的舞 台新 角色 。
北 中山堂首演 ,魏海敏 以她 “ 京剧旦 角 ”
的 身份 化 身上世 纪 北 京 的 “ 园冬 皇 ” 梨 孟 小冬 , 以 “ 声 ”诠释 孟 小冬 的 内在 女 心 曲 。该剧 编剧 王 安祈 总 监 强调 , 《 孟 小冬 》一 剧 的 引人注 目之处 并 非在 于孟
方 网站 首页 上 , 《 点推 荐 》栏 上 显赫 重 写着 “台湾 国光 京 剧 《 小 冬》 …… ” 孟 这是继 2 1 年 6月 “ 岸城 市艺术 节 ” 00 两
从“淫声惑人”到“新兴歌剧”日据时期台湾报刊采茶戏形象的嬗变

乙未之变不仅让台湾同胞面临亡国之痛,还将面临汉文化中断,儒家价值体系崩溃的危险。
一般认为,“汉文教育”“汉诗写作”是台湾民众维系传承异族统治下台湾社会汉文化传统的两大渠道。
事实也是如此,透过汉私塾的汉文教育与汉诗社的唱和酬酢,台湾文人维系斯文于不坠。
不过,以知识分子为主进行“汉文教育”与“汉诗写作”面向的群体毕竟有限,远不如传统戏曲之于日据时期“好演剧”的台湾社会的意义。
借由传统戏曲在台湾社会的展演,台湾民众得以在异族统治下,以娱乐的方式接触、赏鉴母国文化,可以在剧场中光明正大地享受母国文化的熏染,进而通过这种方式来维持本民族的文化传承。
[1]因此,在日据时期的台湾地区,不仅迎来祖国大陆京班赴台演出的高潮,采茶戏、歌仔戏等本土剧种也纷纷进入城市剧场,与19纪末20纪初的祖国大陆其他地区的民间小戏一起改变了中国戏剧的格局。
不过,初兴之际的台湾采茶戏成长之路较为坎坷。
在日本殖民者控制下的报刊我们可以看到,初期采茶戏无不以“淫戏”的形象出现,被日本殖民当局斥之为“淫声惑人”而遭到禁演。
在采茶戏禁而不止、越禁越演的情势下,殖民当局试图借助士绅从精英的立场去改革采茶戏,这也是台湾报刊后期频繁出现“改良采茶”的原因。
不过,如果细细探究,就会发现,一些打着改良采茶的“采茶戏”名实不符,它们打着“改良”的旗帜,却仍以广大台湾百姓的审美趣味为归依。
虽然它们向其他剧种学习的动力,不过是为了在商业剧种的激烈竞争中谋得生存而已,但也在一定程度上加强了台湾百姓对祖国的文化认同。
一、“淫声惑人”的“采茶淫戏”乙未事变之后,日本殖民者占据我国台湾地区,为了维持其殖民统治,殖民当局开始进行所谓的台湾“惯习”调查。
有着“好戏剧”之名的台湾地区的民间演戏自然成为殖民者调查的重点。
也正因为如此,日本殖民当局控制下的《台湾日日新报》《台南日报》等日据时期的台湾报刊留下了不少采茶戏初兴之际的宝贵文献。
日据三年(1898年7月10日),《台湾日日新报》(以下简称《台日报》)出现了采茶戏的第一则报道《演采茶戏》相机[2],文章谈到:近台中有采茶戏前来台北,一昨夜在稻津教堂后搭枰(棚)开演,惹得远近人民争先来观者络绎不绝。
从《三个人儿两盏灯》管窥台湾京剧

从《三个人儿两盏灯》管窥台湾京剧戏曲如何适应当代审美,在现代社会中存活下去,是困扰着当今戏曲从业者的迫切难题。
被誉为国粹的京剧,由于其自身背负文化涵意的厚重,比起那些年轻剧种来说,创新尤为困难,致令很多新编剧目用心良苦却难以获得观众广泛认同。
难道在现代文化冲击之下,古老的艺术真的只有消亡吗?早已迈入现代化社会的台湾,为我们提供了正面答案,在台湾代表民族古典艺术典范的京剧依旧优雅而充满生机地立于舞台之上,且时有佳作问世。
近日笔者观看了台湾国光剧团的新编京剧《三个人儿两盏灯》,这部戏在题材处理和表现手法上既富新意又没有偏离传统,足以引起戏曲同行的思考。
首先,这部戏在题材选择和处理上独具匠心,它用轻柔的基调挖掘出古代阴暗角落里女性那幽婉深沉的情感世界,通过大唐天宝年间三位“资深”宫女双月、广芝和湘琪的人生经历,来抒写深宫女子的无奈、憧憬与抗争。
“宫怨”题材在中国古典文学艺术作品中源远流长,诗歌、音乐、美术多有表现,在戏曲中更是出现了不少名作,既有写王昭君、杨玉环这些妃子美人的《汉宫秋》《长生殿》,也有写普通宫女的《题红记》《明珠记》《小忽雷》等等,这就让这部原创京剧在文化上有所依凭。
另一方面,古代宫廷生活仍能映照出当代的社会人际关系和情感诉求,因此“宫斗”题材的小说、影视作品近几年十分流行,这又让该剧的选题易于让当代人理解和发生兴趣,可谓联通了不同时代的文化经脉。
虽然是写宫廷生活,这部戏并不热衷揭露人性的阴暗面,它没有渲染嫔妃们的勾心斗角、荣辱得失,而是将焦点对准梅妃宫中三位已经入宫十五年的宫女,写她们的甘苦与共,相互扶持,甚至到最后为保护同伴自我牺牲。
写封建制度对女性的压抑迫害,女性对爱情的渴望,无疑是现代的,而本剧在传达这些现代观念时,却秉承着中国古典文化传统中“温柔敦厚”的主旨,让几位主角之间充满了温情、理解和宽容,时时迸发出人性的光辉。
这也正是这部戏虽为新编戏却并不显得生硬的原因,因它与传统京剧虽有区别,在精神气韵上却一脉相承。
京剧艺术教案传统与现代的结合

京剧艺术教案-传统与现代的结合京剧是中国国粹之一,作为一种古老的传统戏曲,它代表了中国文化中最高的艺术表现形式。
随着社会的进步和文化的不断发展,现代文化和科技的进步开始影响着京剧的表演和教学。
如何在保持京剧传统艺术的基础上与现代文化和科技相结合,成为了京剧艺术教学中的一个重要问题。
本文将探讨如何在京剧艺术教学中以传统和现代的融合为主要做法,以提高京剧艺术教学的质量。
一、融合传统与现代的教学方法1. 教学思想融合融合传统与现代教学方法的重要一步,在于将传统的思想和现代教育观念相结合。
传统的京剧艺术有着深厚的历史和文化底蕴,充满神秘和古老的韵味,但过于严谨、提高门槛的传统教学方法,容易使很多年轻人对其失去兴趣。
为了解决这个问题,在教学中融入现代教育观念,采用现代教学手段,可以加强教育理念的多样性、丰富京剧的教学方式,并引导学生认识和理解京剧内在的艺术价值。
2. 教学方式融合京剧教学需要通过大量的体验、观赏和对戏剧、文学和音乐的学习,与此同时,也需要注重配合现代教学技术,如多媒体、网络等方式。
在传统方法的基础上引入现代化手段,使京剧的教育变得丰富多彩、体验感更强,增加互动性和趣味性。
学生可以通过多媒体工具学习戏剧语言、音乐韵律、巨细对比,降低学习门槛,提供更多的学习乐趣。
3. 教学内容融合教学内容的融合,是传统与现代教学法相结合的核心。
传统教学方法以各种技巧和传统的概念为主要内容,现代教育系统更重视教学顺序、认知体验和实践性的融合。
传统教育方法可以为学生提供传统技能的传承,现代教育则强调对学生体验的关注。
对于京剧教学,从技巧层面上讲授传统技艺是必不可少的,同时也需要把现代科技和社会实践融入其中。
比如,让学生尝试使用现代技术,向同龄人推广京剧艺术,提高经验和自信心。
二、传统与现代教学手段的应用1. 提高音乐与语言品质京剧是一种以语言、音乐和表演为主体的艺术形式,为了提高整个表演的品质,需要对京剧语言和音乐进行深入的研究。
台湾国光剧团的京剧改革思想

第23卷第4期 2015年8月
厦门理工学院学报
Journal of Xiamen University of Technology V01.23 No.4
Aug.2015
台湾国光剧团的京剧改革思想 郭玉琼 (厦门理工学院文化产业学院,福建厦门361024) [摘要]台湾国光剧团在王安祈带领下进行京剧艺术的改革创新,努力争取年轻观众。国光剧团从 增强京剧的文学性入手,赋予京剧以现代的思想内涵,以期引起年轻人的理解、认同和思考。改革创新京 剧的思想内涵.同时也意味着编剧方法及舞台和剧场形式等的一系列创新。国光经验为大陆京剧探索改革 发展道路提供了宝贵借鉴。 [关键词]台湾;京剧;国光剧团;文学性;小剧场 [中图分类号]J821 [文献标志码]A [文章编号]1673—4432(2015)04—0001—06
国光剧团是台湾唯一的公立京剧团,1995年由解散了的陆海空三军京剧团整并而成。从创立至 今,国光剧团已成长壮大成为“国宝级”的舞台演出团体,是台湾京剧现代化的主体力量,是展示 台湾“京剧新美学”的主要代表。较之创办于1979年的雅音小集和1986年的当代传奇剧场,国光剧 团在京剧改革创新实践之外,表现出更为显著的理论探索和述说的意识及成果。这与国光的灵魂人物 王安祈密切相关。2002年受邀担任国光剧团艺术总监的王安祈在带领国光剧团“维护与弘扬传统戏 剧文化”的同时,也努力阐述京剧改革理论,这些理论指导国光剧团的京剧改革实践,又是实践经 验的总结。把握王安祈关于国光剧团京剧改革的理论阐述有助于我们理解台湾京剧改革走向。同时, 新时期以来,两岸京剧界实际上面临着相似的生存发展问题,国光剧团京剧改革理论为我们思考大陆 京剧发展道路提供了重要的参考借鉴。
一、
争取年轻观众:京剧改革的直接目的
与雅音小集的郭小庄、当代传奇剧场的吴兴国一样,王安祈京剧改革创新的直接动因也是台湾京 剧与年轻人隔绝、与社会脱节的客观实际。王安祈自小就是个京剧迷,成年后发现台湾京剧观众还是 她小时候知道的那拨,没有增长,严重老化,与她同龄的京剧迷不多见,遑论更年轻的一辈。她认 为,阻碍京剧贴近年轻人的主要原因在于京剧传统剧目反映的是古代人的思想意识,与年轻人无甚关 系。王安祈发现,尽管像梅兰芳唱演的《御碑亭》等传统戏“唱腔很美,身段很漂亮”,但是剧情老 旧,已不能被年轻人所接受。王安祈说:“我不能板起面孔跟他们说:京剧里有那么美好的唱、念、 做、打,有那么深厚的文化底蕴,你,f]为什么不看?”_l J“对青年人而言,京剧是‘应该值得尊重的 国粹,但是我不懂,也不想弄懂’的不相干存在,在整个社会之中,京剧则像一个从此绝对拥有崇 高地位,却无法也不屑于进入任何现代文化艺术网络之中的尊贵古董。”lL2j
少陵翰墨无形画,韩干丹青不语诗
少陵翰墨无形画,韩干丹青不语诗作者:梁力成来源:《艺苑》2013年第01期【摘要】现代绘画带着工业文明的深刻烙印,越是想要表达,表达方式越是多样,它就越是贫乏。
因为绘画正在远离作者本身,商业发达的社会使它与收入、名声、地位和权力(包括话语权)紧密相连,转而丧失了对于个体本真的追求。
但只要诗性仍然存留于世间,那么对于人的本质、绘画的本质的追问就不会停歇。
只要我们仍然保持着纯真的本质,诗性绘画就会把我们引向那块心灵栖居的大地。
【关键词】现代绘画;诗性;本质[中图分类号]J20 [文献标识码]A自古以来,诗与画便有一种妙不可言的关系,苏轼曾经称赞王维道:“味摩诘诗,诗中有画。
观摩诘画,画中有诗。
”郭熙在《林泉高致·画意》中也曾说到:“诗是无形画,画是有形诗”,指的便是绘画同诗歌一样都具有表达颜色、情感、声音和思想的能力。
在现代绘画中讨论诗性绘画的范畴是非常复杂的,自它进入现代主义及后现代主义时期以来,越来越多元的表达方式使其范畴变得极为宽泛,然而绘画对于诗性继承的功能性却越来越衰弱,就连诗歌本身也存在这一问题,那么何为诗性?意大利哲学家维柯在著名的人类学著作《新科学》中,把早期人类的这种审美创造性思维形式,称为“诗性智慧”。
在维柯看来,这种诗性智慧是心灵和精气结合的产物,他认为:“这些原始人没有推理的能力却浑身是强旺的感受力和生动的想象力。
”诗性就好像是一种原初的感受力,它是一种深入腹地的力量,有一种不可复制的表达性,根植在每个人身体中。
当代著名哲学家E·贝克曾有比较准确的定义,他说:“诗意化是我们有限生命的最大渴求,我们一生都在追求着使自己的那种茫然失措和无能为力的情感沉浸到一种真实可靠的力量的自我超越之源去。
”诗性又是一种超验的追求,或者说它是与庸俗、僵化、机械化的日常生活和思维方式相对立的,使我们与原初理想相照面。
自从人类进入工业文明以后始终带给我们一种错觉,我们可以利用机器、利用科学来盘剥自然、改变世界,整个世界仿佛一个工厂,一个贸易所,到处充斥着冷冰冰的金属感。
传统京剧的现代表现——以王安祈《青冢前的对话》为例
062 艺苑[欣赏评鉴]
传统京剧的现代表现——以王安祈《青冢前的对话》为例
文‖
沈 翠
【摘要】 王安祈是台湾“京剧新美学”的代表人物,她以女性形象的重探为导引,致力于对传统京剧进行现代化、文学化的开掘和重现,为京
剧的传承与创新开辟了一番新天地。其所编创的《青冢前的对话》,以女性视角多维审视女性,突破传统观念的剧本格调,延续传统的表演体系,聚焦于古典与现代舞台艺术的交融,以小剧场的形式颠覆性地展示了传统京剧的现代样态,创作出符合现代文化思潮的新编京剧。
【关键词】 王安祈;《青冢前的对话》;传统;现代;新编京剧
[中图分类号]J82 [文献标识码]A
戏曲危机已经存在很多年,传统京剧在现代文化的冲击下,主体地位受到撼动,针对此,如何实现戏曲的现代化发展?如何在已有的戏曲传统上进行别样创新?如何破解传统戏曲与现代文化的二元对立?如何建立一种符合现代思潮的表达方式?这些是长久以来不少戏曲家探索追问的问题。著名戏曲家王安祈,祖籍浙江吴兴,曾任台湾“清华大学”中文系教授,2002年担任台湾国光剧团艺术总监,代表作有《新陆文龙》(1985)、《淝水之战》(1986)、《通济桥》(1987)、《袁崇焕》(1990);与雅音小集合作创作《刘兰芝与焦仲卿》(1985)、《再生缘》(1986)、《孔雀胆》(1988)、《红绫恨》(1989)、《问天》(1990)、《潇湘秋夜雨》(1991);还有《王有道休妻》(2004)、《三个人儿两盏灯》(2005)、《金锁记》(2006)、《青冢前的对话》(2007)、《欧兰朵》(2009)、《孟小冬》(2010)、《画魂》(2010)、《百年戏楼》(2011)、《水袖与胭脂》(2013)、《红楼梦中人——探春》(2015)等等。王安祈对传统京剧的改革、创新保持着高度的关切,其所在的台湾国光剧团多年来一直推动京剧的现代化发展,致力于传统京剧的自我变革,并以小剧场戏剧不断对传统进行探索和改造,寻求符合现代社会的价值观念和心灵需求。在王
归纳清初以来戏曲发展的变化趋势分析京剧成为国剧的主要因素
归纳清初以来戏曲发展的变化趋势分析京剧成为国剧的主要因素 中国戏曲剧种繁多,而清代后期京剧的形成具有非同寻常的意义。京剧吸收、汇聚、熔铸了众多地方戏曲乃至其他各类艺术的精华,拥有丰富厚重的历史积淀和文化底蕴,标志着中国戏曲发展进入了一个崭新的阶段,拉开了近代戏曲之序幕。以往京剧研究和戏曲史著作对四大徽班进京与京剧形成的关系挖掘得非常充分,这固然在于四大徽班进京后的影响和作用确实显著,“戏庄演剧必徽班。戏园之大者,如广德楼、广和楼、三庆园、庆乐园,亦必以徽班为主”(杨懋建:《梦华琐簿》)。但同时,京剧形成与北京的历史发展及其文化特色在某种程度上被忽略了。事实上,京剧的最终形成,无论从外部还是内部来看,都与北京历史文化有着难解难分的联系。对作为酝酿京剧形成发展的土壤和母体的北京历史变迁与文化,以及京剧形成具体过程进行深入研究,可以对京剧形成乃至近代戏曲的发展转型等有新的认识。 京剧之所以成为是国剧,是因为京剧作为戏曲的一种。而戏曲是我国传统的戏剧形式,它将文学、音乐、舞蹈、武术(武打)、舞台美术及表演等融合一体,是一种优秀的综合艺术。我国戏曲艺术历史悠久、品种繁多,据统计共436个剧种。在436个剧种中,京剧的形成有它的特殊性:第一,一般戏曲剧种都有较强的地区特点,这首先表现在唱、念的语音的地方色彩上,如黄梅戏、越剧等。而京剧则不然,虽然京剧形成于北方,但唱念都以湖广音为基础,北京音的比重 不大。第二,一般戏曲剧种的音乐,都是在当地民歌、说唱或歌舞音乐的基础上形成和发展起来的,或某一种声腔流传到当地与本地区的音调相结合形成的。京剧的情况不同,它的主要声腔是从徽、汉、昆剧等剧种中继承过来的,就其音乐整体来说,地方色彩不重。第三,由于京剧继承了徽、汉、昆剧、梆子戏的剧目和表演,而这些剧目和表演在京剧形成以前就已经达到相当的高度,所以京剧一形成就显示了强大的生命力,迅速占领了舞台并成为全国性大剧种。建国以后,由于贯彻“百花齐放、推陈出新”的文艺方针,京剧得到了迅速的发展,京剧演员的素质也有了较大的提高,涌现出许多现代题材的剧目。京剧音乐的表现形式越来越丰富,除了传统的独唱、对唱形式外,还出现了伴唱、重唱、合唱等新的表现形式。乐队随着民乐和西乐相继引进,编制不断扩大,伴奏手法也有新的变化。京剧不仅发展较快,而且流传也较广。目前除西藏之外,全国各省(包括台湾)都有京剧的专业演出团体,成为我国流传最广、影响最大的戏曲剧种。京剧不仅在国内享有“国剧”之称,而且在国外也享有盛誉。早在1919年、1930年和1936年,我国著名的京剧表演艺术大师梅兰芳就曾率团出访了日本、美国和前苏联,以梅兰芳为代表的京剧表演艺术已被称为世界三大表演体系之一。现在,许多国家都有京剧爱好者和票房等业余演唱团体,研究京剧艺术的人也越来越多。在美国的一些大学里,还专门设立了京剧系。随着中外文化艺术交流的发展,京剧在国外已有了众多的观众。可以说,发展最快、流传地区最广、享誉国内外的京剧被称为中国的“国剧”,是完全应该的。
国粹京剧课件ppt
角色分析
穆桂英的智勇双全,体现 了女性在历史中的重要地 位。
《白蛇传》
剧情简介
角色分析
讲述了白蛇修炼成仙后,与许仙的爱 情故事。
白蛇、青蛇、许仙等角色,展现了人 性的善恶与爱情的力量。
经典唱段
《青城山下白素贞》和《断桥重逢》 。
《空城计》
剧情简介
讲述了三国时期,诸葛亮如何用空城计智退司马 懿的故事。
流派
京剧形成了许多不同的流派,如梅派 、程派、荀派、尚派等,各流派有着 各自独特的特点和表演风格。
角色与行当
角色
京剧的角色分为生、旦、净、末、丑五种,每种角色都有各自独特的表演特点 和风格。
行当
行当是京剧表演中的不同类型,包括唱工、做工、武工、文场和武场等,每种 行当都有各自独特的表现形式和技巧。
经典唱段
《空城计》和《收姜维》。
角色分析
诸葛亮的神机妙算,展现了智慧与勇气并存的精 神。
04
京剧文化内涵
传统美德的弘扬
忠孝节义
京剧剧目中有很多关于忠臣孝子 、贞节义士的故事,弘扬了中华
民族的传统美德。
仁义礼智信
京剧强调人与人之间的道德关系, 提倡仁爱、义气、礼让、智慧和诚 信等价值观。
尊老爱幼
京剧中的角色关系体现了尊卑有序 、长幼有别的家庭伦理,强调孝敬 父母、关爱子女的道德观念。
京剧在当代社会的价值
01
文化价值
京剧作为中国传统文化的重要组成部分,具有丰富的文化内涵和艺术价
值。通过欣赏和学习京剧,人们可以了解中国历史、文化和传统,提高Leabharlann 自身文化素养。02
教育价值
京剧在教育领域也具有重要价值。通过京剧的表演和观赏,可以培养人
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
当代台湾京剧现代化的几个趋势若问当今最引发热议的时代潮流是什么,“跨界(Crossover)”(1)一词绝对当之无愧。
尽管迄今对“跨界”仅有字面上的解释,学术上尚未有明确而系统的理论定义,但随着网络与科技的发展,跨界已不单指个人,更广泛的引申为跨越学科、媒体、领域、艺术门类之间的界限。
作为一个崭新的研究课题,跨界合作的风潮无可避免的也吹向了传统戏曲。
在台湾,随着商业竞争、市场变革,传统戏曲亦正面临着创演人才断层、观众老化流失、大众娱乐竞争等的诸多难题,可谓是举步维艰。
于是跨界合作成了传统戏曲在穷途末路之际另辟蹊径的其中一途。
然“跨界”真是传统戏曲的万灵丹?还是仅是昙花一现引人眼球的噱头?《艳后和她的小丑们》作为2012TIFA台湾国际艺术节闭幕压轴之作,既打着多元跨界合作的旗帜,更企图展现跨界冲突与融合的深度,然其引发的效应却是评价两极,从此剧我们或许能归纳出当代台湾京剧现代化的几个现象和趋势。
一、剧本:挑战戏曲传统,冲撞莎翁名作——“冷伯”对战莎翁《艳后和她的小丑们》剧本脱胎于莎翁“第五悲剧”《安东尼与克丽奥佩特拉》(Antony and Cleopatra),其引发热议之处除了以戏曲搬演莎剧的跨文化诠释,另一个真正教人玩味的恐怕是它的剧本是由人称冷面笑匠“冷伯”的英美文学博士纪蔚然教授所执笔。
他曾是台湾当代剧作家中剧作被搬演频率最高的一位。
他擅长批判,擅写社会、时代之病,爱在剧本里写脏话、俚语,却又不失自嘲与幽默。
很难想象这样一位现代戏剧大师与京剧团的跨界合作会有怎样的碰撞?严格说来纪蔚然对原著《安东尼与克丽奥佩特拉》的剧情并未有过多的更动。
诚如其所言:“无论我如何支解原著,将原著挪前移后,将对白张冠李戴,我依旧逃不出莎士比亚的手掌心。
”但对于一半谈爱情,一半说政治,而爱情又紧系于政治的坐标之上的《安东尼与克丽奥佩特拉》原著毕竟太长,于是他索性把其中的政治情节大幅删去,让艳后和罗马将军安东尼的爱情主轴更加突出——这也符合莎翁让政治(屋大维)为爱情(艳后、安东尼)跑龙套的本意。
他将政治部分隐而不演,改用说书人的方式将它说出,并将情结集中在艳后—克丽奥佩特拉的身上,安东尼、屋大维二雄则变成了配角,至于艳后最后的殉情,则是莎翁原先就替其做的翻案文章,编剧并未改动。
但这仍是一出很有纪氏风格的戏。
既然在剧情上改不了,那么就在表演形式和说故事的方法上来玩一把吧。
剧中台词不只一次的提到“原著被我们搞丢了!”即可看出编剧的企图。
他试图抛开京剧甚至戏曲的既定程序和框架,用其擅常的现代戏剧表现手法来解构此剧,于是我们看到了一个很后设的改编。
故事设定为某京剧团正在排演莎剧《安东尼与克丽奥佩特拉》,于是有了这样一个三层“戏中戏”的嵌套式结构:第一层时空背景在公元前43年的埃及、罗马,演的是艳后与安东尼、屋大维的戏;第二层是剧中角色“说书人”对这个故事的叙述、评论;第三层则是某京剧团正在排演《安东尼和克莉奥佩特拉》。
真可谓是层层交迭,疏离复疏离!剧中所有人物不断进出于戏里、戏外,几个角色如说书人、算命师,甚至后设情境下突兀出现在舞台上的副导、排助、题词人,人人都有话要说,他们时而夹叙夹议,又时而调侃,时而与剧中人对话,时而又与观众对话。
编剧甚至将说书人一角一分为三,居中的“说书人”为主要评论者、解释者(就像莎剧原著剧本总伴着诸多注释,而这出牵涉罗马帝国建国轶史的戏更需此一职),而左右两名丑角则化身“歌队”则一搭一唱,不时反问说书人,甚至自行加词、质疑编剧;在解构莎剧的同时,也进行自我颠覆。
纪蔚然说这都是他刻意而为之的,除了因为他“讨厌温情、烂情这类黏答答的东西”,更因为他要“以当代观点与爱得死去活来的安东尼和克莉奥佩特拉保持距离”。
所以他刻意创造类似布莱希特的疏离效果。
其独特观点与意识形态,加上惯有的机趣嘲讽,让纪氏风格的标致在此剧彰显无遗。
二、表演形式:是京剧?非京剧!相比之下戏曲程序在此剧却很大程度的被削弱了。
从服装、化妆到声腔、念白、舞台设计,无一不是更多的向话剧、歌剧靠拢。
南方周报在介绍艳后扮演者魏海敏于这出戏中的演出情形时这么写道:“她不勒头,不戴头面,不涂油彩,不甩水袖,站在舞台正中的高台上,开口便是一段歌剧式的唱段……魏海敏的嗓音又宽又亮,不知从何而来亦不知何处所归。
她的唱词七长八短,韵似押未押。
乐池里只有西洋竖琴,没有文武场。
抱着“听京剧”预期的观众,开场便遭棒喝。
”而对于如何诠释艳后这个不同以往的角色魏海敏在接受采访时也说道:“我试图把慵懒、纯性的感受放进舞台。
但我们的服装、首饰等等真的是非常碍事,从头到脚都要担心不要让它干扰表演,所以表演中有很多分神的东西,再加上大舞台要不停换景。
这些都对演员挑战很大。
”的确,当第七场,艳后穿着裤装与高跟鞋出场,站在倾斜的舞台上时,相信很多观众一面不禁要替她捏把冷汗,另一面则是再次被“疏离”了,传统戏曲中是有“高跟鞋”没错,但那是厚底,是花盆鞋,是踩跷,曾几何时真正的细跟高跟鞋堂而皇之的踩进了戏曲的舞台,既让人大开眼界,也牺牲了艳后下半身的表演空间。
除了服装,导演李小平谈及另一个需要克服的难关就在于莎士比亚句式与京剧板腔体的强烈冲突。
“编剧希望尽量多运用原著的诗意语言,而这种语言格式,一旦化作唱腔,马上就显得无比奇怪,不伦不类。
四个字四个字地来唱,在京剧传统惯例中是没有的。
但是要把传统的慢板、导板等等,和新诗般的唱词融合,这本来就是不符合规律的。
”于是有了演员们一面以变化过的京白、韵白念出屋大维、安东尼、莱比多斯庞贝等生硬的西方式字眼,一面又要以精致的表演身法搭配锣鼓点,展现京剧团队认真搬演莎剧的怪异效果。
类似的情况还出现在屋大维和安东尼这两个角色身上。
“屋大维非常完美……但却少了作为人的情感跟欲念,这是原著的意思。
所以在舞台上,我们让屋大维这个角色完全在戏曲的程序里包围着,他出场唱的是大段的‘娃娃调’,彰显他的气宇轩昂,而他的台词也和别人不同,几乎没有跳出韵白的时刻,大部分用韵白来演绎自己,很端着的感觉,呈现了一个完美的未来君临天下的状态,这是我们对屋大维选择的表现方法。
……但安东尼很容易动摇,他是一个非常哈姆雷特的人,拉扯不定。
那么在舞台处理上,他就不是全部韵白,韵白会显得很果断,不符合人物,用了口白就生活化地体现了他内心的摇摆。
”这是导演在为屋大维、安东尼设计念白时的想法,但想法与现实总是有所差距的。
东方与西方、传统与现代、京剧与莎剧、程序化与生活化、十四行诗与板腔体……诸多的跨界却造成了诸多的不和谐,还是让人看着别扭。
连艺术总监王安祈都不得不承认:“如果不把它当做传统戏曲来看,其实还不错。
”那么这出戏的真实身份到底是什么?是“京剧”?是“莎剧”?还是另类实验戏剧?导演在节目单上明确的给出了答案:“这出新戏可能不太适合以大家惯有的‘新编京剧’印象来界定,我只能说:是国光这一群具有多年传统功底的现代京剧演员们,结合创作团队,共同排练完成的一出改编莎剧。
”导演的话直接否定了这出戏的京剧身份,然尴尬的是《艳后和她的小丑们》这出名列2012TIFA台湾国际艺术节剧目之一的大作却是由国属单位的“京剧”团所出品的,这出戏的奇异身世令人玩味儿,是否妥切也值得深思。
三、跨界还是越界:当代台湾京剧现代化的几个趋势跨界合作对于一个品牌最大的益处,是让原本毫不相干甚至矛盾、对立的元素,相互渗透相互融会,从而给品牌一种立体感和纵深感。
(2)它更深层的意义就是把原本的竞争对手转化为合作伙伴,说的更加直白些就是制造噱头,从而提高产品的经济效益,有更多的机会让消费者愿意掏出钱购买新的产品。
若以此来看,此剧的宣传无疑是成功的。
“国光剧团最颠覆的作品”、“是京剧?非京剧!疏离剧场新诠”、“挑战东方传统,冲撞莎翁名作”……几个宣传词犀利而准确的抓住了大众的眼球,标榜“跨界合作”的意图,更大大挑起观众对此剧的好奇,让人不想一亲“艳后”芳泽都难。
果然,票房爆满,大多是年轻人。
然这到底是“跨”界合作还是“越”界之作?从中又看到了哪些现象和趋势。
第一,戏曲跨界异国题材。
受到20世纪70年代西方现代主义思潮和80年代小剧场运动变革的影响,台湾戏曲开始思考如何透过新的创作反映现代生活的思想、情感与议题,于是戏曲“跨界”异国题材自然成为台湾戏曲的选题之一。
台湾京剧和异国题材结缘始于1981年的《席》,之后还有当代传奇剧场的《欲望城国》、《楼兰女》、《奥瑞斯提亚》等,复兴剧校国剧团的《罗生门》、《森林七矮人》、《出埃及》,台北新剧团的《弄臣》及国光剧团的《欧兰朵》等。
《艳后和她的小丑们》延续前人的尝试,却绝不会是最后一个,然探其初衷本该是戏曲利用莎剧以达新人耳目之意,最后为何却反为莎剧所用,似有些本末倒置了。
但亦能看出戏曲跨文化确为当代台湾京剧现代化的一个重要趋势。
第二,挑战传统戏曲美学,剧种意识淡化。
1979年台湾著名旦角郭小庄,深感唯有将传统与现代结合才能找回年轻观众,于是喊出“传统京剧现代化”并将京剧搬上现代剧场。
之后各个剧团更纷纷起而效犹,于是传统戏曲与现代剧场的跨界合作自此密不可分。
而挑战传统戏曲美学,将各种现代实验元素加入传统戏曲更是现今台湾戏曲跃跃欲试的另类手法。
以“当代传奇剧场”的《水浒108》为例,其以跨界为主轴,广邀流行歌手周华健为该剧作曲,畅销作家张大春为该剧编剧,京剧演员吴兴国演出、导演,演到一半舞台上甚至有摇滚乐队演出,这个集摇滚、嘻哈、皮黄、曲艺、现代舞等混种而成的“青春摇滚京剧”着实让人摸不着头绪,更出现剧种归属的窘境。
同样情形也出现在《艳后和她的小丑们》中。
综观此剧梳、化、服虽时尚有余,然传统写意美感却荡然无存。
剧中运用大量西方弦乐,然戏曲运用音乐当以戏剧为本,歌剧虽具有戏剧形式但却是以音乐为本,交响合唱与京剧唱段并列,忽中忽西,主从不分,难免予人喧宾夺主之感。
剧种音乐的差异决定了剧种个性的差异。
[5]22此剧诸多的歌剧式唱段,正适以削弱本剧的剧种个性,无论称其为“京剧”或是“莎剧”都显得牵强。
再者,剧中一再利用现代剧场惯用的疏离手法迫使观众中断情绪进行思考,则让人偶感不耐。
布莱希特所强调的所谓戏曲“陌生化效果”追根究底确实存在着某种误读,然现在某些新编京剧不明究理,反大量使用,宁不为最大反讽?于此剧看出编、导既想别于新编京剧,又要抛开既定框架,容纳更多现代剧场元素,只可惜个别创意突出,但整体磨合不足。
这亦是当今台湾戏曲现代化所碰到的共同问题。
第三,台湾议题与台湾观点的植入:台湾特殊的历史背景与殖民文化不仅造就台湾文化的多元性及包容性,政治身份的暧昧不明更导致台湾社会长久以来的迷思,于是思索台湾认同与自身价值便成为许多文艺创作者共同的关注,于是乎台湾议题与台湾观点的植入便无可避免的成了台湾戏曲舞台上既独特又普遍的现象。