声乐发展史

合集下载

中国声乐艺术发展史

中国声乐艺术发展史

中国声乐艺术发展史
中国声乐艺术的发展始于古代,包括唐朝和宋朝的音乐和歌曲。

古代的声乐艺术通常是结合舞蹈或其他表演形式展示的。

在明清时期,艺术家们创作了不少新的歌曲和唱片,这些成果保存至今。

19世纪中叶,西方的声乐艺术进入了中国。

首个音乐学校——华
丽音乐学校在1895年成立,此后中国的声乐艺术开始逐步接受西方的
影响。

20世纪,特别是二战后,中国声乐艺术发生了巨大变革。

1949年建国后,中国文艺事业得到了快速发展。

许多新声乐表演
团体成立,包括中央音乐学院、中国音乐家协会和中国演唱家协会。

这些机构使得声乐艺术得到了更加专业的和持续发展的支持。

新中国成立以后,中国的民族音乐和流行音乐也得到了关注。

1960年代,大批流行歌曲涌现出来,这些歌曲通常是关注时政和现代
生活的。

到了1980年代,流行歌曲的风格又大为改变,越来越多的流
行歌曲开始关注民族文化和传统音乐元素。

之后的几十年内,中国的
音乐文化得到了新的飞跃。

在中国音乐文化中,戏曲也扮演了极其重要的角色。

北京、京剧
就是最有代表性的一种。

除了京剧,不少其他地方的戏曲也受到了赞誉。

戏曲音乐虽然是中国传统音乐和文化的一部分,但它并不沦为过
时和无聊的艺术形式,在中国社会的文化生活中仍占有一席之地。

今天,中国声乐艺术正在快速发展。

中国新一代艺术家继承并发
扬光大了中国传统文化和音乐的精髓,创造出了许多崭新的艺术风格。

同时,国际知名歌唱家到中国表演的次数也日益增多,越来越多的人
开始认识中国的声乐艺术。

近现代声乐发展历程

近现代声乐发展历程

近现代声乐发展历程近现代声乐发展历程,是指从19世纪末到20世纪末的一段时间内,声乐艺术在欧美地区的发展过程。

在这段时间里,声乐技巧得到了极大的突破和发展,声乐作品的创作风格也发生了重大变化。

19世纪末,欧洲声乐界最重要的事件之一是意大利歌剧的兴起。

意大利歌剧以其旋律优美、情绪热烈、技巧要求高等特点,吸引了大量的观众。

正是在这个时期,出现了众多著名的意大利歌剧作曲家,如贝利尼、多尼采蒂、威尔第等,他们的作品为声乐技巧的发展提供了极大的空间。

20世纪初期,德国声乐艺术开始崛起。

德国声乐注重演唱技巧的深度和表达的细腻,以及对歌词意境的理解和诠释。

德国著名作曲家理查德·瓦格纳对声乐技巧的发展有着重要的推动作用。

他在创作中引入了新的声乐技巧,如悬嗓、颓音等,为声乐艺术带来了新的风格。

到了20世纪中叶,现代声乐的发展取得了突破性的进展。

美国歌唱家贝琪·斯密斯首次引入了“扩声器”,使声音在大型音乐厅中也能表现得淋漓尽致。

同时,电视和录音技术的发展也促进了声乐艺术的普及,让更多的观众能够欣赏到优秀的声乐演出。

与此同时,现代声乐作品的创作风格也发生了巨大变化。

现代作曲家更加关注声乐技巧的极致展示,追求声音的独特性和个性化。

此时期出现了一批具有创新思想的作曲家,如斯特拉文斯基、布里顿等,他们的作品既挑战了歌唱家技巧的极限,又给观众带来了全新的审美体验。

到了20世纪末,声乐艺术已经达到了一个新的高度。

越来越多的歌唱家以其高超的技巧、独特的艺术表达和个人风格成为世界级的音乐巨星,他们的演唱会在各大音乐厅中广受欢迎。

与此同时,声乐教育也得到了更多的关注,很多国家建立了声乐专业的学院和学府,培养出了众多优秀的声乐演员和教育家。

总的来说,近现代声乐发展历程是一段充满创新和突破的时期。

声乐技巧的不断发展、声乐作品的创作风格的变化,以及现代技术的应用,共同推动了声乐艺术的进步。

声乐不再局限于传统的歌剧和古典音乐,更多元化、个性化的表达方式不断涌现。

中国声乐艺术发展史

中国声乐艺术发展史

中国声乐艺术发展史中国声乐艺术的历史源远流长,可以追溯到古代的乐府、祭文和戏曲演唱等形式。

随着时间的推移,中国声乐艺术经历了多个不同的时期和发展阶段,形成了独特而丰富的音乐文化。

1.古代时期中国古代的声乐艺术起源于乐府,早在汉代就已经发展成为了一种完整的音乐形式。

乐府是一种音乐诗歌形式,通常以古代政治、军事、爱情等主题为主,歌词明快朗润,音乐旋律优美动听,常常被赋予社会风气的作用。

同时,祭文和戏曲演唱也是中国古代声乐艺术的重要组成部分。

祭文是一种宗教仪式中的宗教文学形式,以崇拜神灵和祖先为主题,音乐旋律庄重肃穆,富有宗教感。

戏曲演唱,则是在宋代出现的一种新的艺术形式,通过音乐、唱腔、表演等形式来表现戏剧内容。

19世纪末,西洋音乐的传入带来了中国声乐艺术的新变革。

西方唱法和器乐的特点在中国声乐艺术中得到了不同程度的融合和吸收,音乐文化开始向着现代化方向发展。

同时,一些全新的声乐形式也在这一时期出现,如国歌、民歌、流行歌曲等。

国歌《义勇军进行曲》和《东方红》等旋律激昂,表达了民族自豪和鼓舞士气的主题。

民歌则以普通人的生活和感情为主题,歌词自然真实,音乐旋律轻松愉悦。

流行歌曲则更加注重唱腔和舞蹈,对音乐视觉效果的呈现有更高的要求。

随着社会经济不断发展和文化交流的日益频繁,中国声乐艺术已经形成了多元化的发展趋势。

现代意识和技术手段的不断提升,为声乐表演带来了前所未有的机遇和挑战,同时也为文化创新提供了广阔的舞台。

前卫的视觉效果和创新的音乐风格,已经成为当代中国声乐艺术的特色之一。

从流行歌曲、民歌,到古典声乐和歌剧等领域,各种不同的风格和风格混合已经成为中国声乐艺术的重要特征之一。

总结来说,中国声乐艺术的发展历经了古代时期的乐府、戏曲演唱和祭文等传统形式,以及近现代时期的西方化和现代化因素的影响,最后走向了多元化和创新化的当代艺术形态。

随着文化交流的不断深入,中国声乐艺术也将面临更加广泛的展示和发展的机遇。

声乐发展简史教案模板范文

声乐发展简史教案模板范文

课时:2课时年级:高中教学目标:1. 了解声乐的发展历程,掌握声乐的基本概念。

2. 培养学生对声乐艺术的兴趣,提高审美素养。

3. 增强学生的音乐素养,提高综合素质。

教学重点:1. 声乐发展历程中的重要事件和代表人物。

2. 不同声乐流派的特点及代表作品。

教学难点:1. 对声乐发展历程的理解和把握。

2. 对不同声乐流派特点的区分。

教学准备:1. 教师准备:多媒体课件、声乐发展简史资料、代表作品音频。

2. 学生准备:预习声乐发展简史,了解相关知识点。

教学过程:第一课时一、导入1. 教师简要介绍声乐的定义和分类。

2. 学生分享对声乐的认识。

二、声乐发展简史讲解1. 古代声乐(公元前21世纪-公元5世纪)- 代表人物:古希腊的塞克斯图斯、罗马的普罗科皮乌斯等。

- 代表作品:《俄狄浦斯王》、《塞涅卡》等。

- 特点:以宗教音乐为主,注重旋律和节奏。

2. 中世纪声乐(公元5世纪-公元14世纪)- 代表人物:格列高利、奥克塔维乌斯等。

- 代表作品:《弥撒》、《圣歌》等。

- 特点:以宗教音乐为主,注重和声和复调。

3. 文艺复兴时期声乐(公元14世纪-公元17世纪)- 代表人物:约翰内斯·基斯、蒙特威尔第等。

- 代表作品:《弥撒》、《受难曲》等。

- 特点:以宗教音乐和世俗音乐为主,注重旋律、和声和复调。

4. 巴洛克时期声乐(公元17世纪-公元18世纪)- 代表人物:亨德尔、巴赫等。

- 代表作品:《弥撒》、《受难曲》等。

- 特点:以宗教音乐和世俗音乐为主,注重旋律、和声和复调。

5. 浪漫主义时期声乐(公元19世纪)- 代表人物:舒伯特、贝多芬等。

- 代表作品:《魔王》、《悲怆交响曲》等。

- 特点:以世俗音乐为主,注重旋律、和声和复调。

6. 现代声乐(公元20世纪至今)- 代表人物:阿图尔·鲁宾斯坦、鲁道夫·弗里歇尔等。

- 代表作品:《图兰朵》、《费加罗的婚礼》等。

- 特点:以世俗音乐为主,注重旋律、和声和复调。

声乐的起源与发展

声乐的起源与发展
声乐
学前教育课程
声乐的起源与发展
一、声乐的起源: 美声唱法起源于意大利,原文为BeI Canto 意大利语为精美的歌唱之意。
二、声乐的发展: 美声唱法的形成和发有三百多年的历史。(一)圣咏音乐是美声唱法的萌芽 (二)阉人歌手促使歌唱技巧的发展 (三)歌剧与美声唱法的产生 (四)大约在二十世纪初,由外国的教会传教士随
同教会音乐传入我国。
歌唱的基础知识
一、声源器官
1、声带:人声是气流冲击声带,产生音波,发出声音。
2、喉头: 喉头也称为喉结,位于颈椎 四五六节的前面,是一个较 为重要的发声源体。
声乐的起源与发展
二、呼吸器官
人体的呼吸器官是由鼻、咽、喉、气管、支气管、 肺脏、胸腔、膈肌、腹肌等器官组成。由于呼气的气 流是人体发声的动力,所以呼吸器官又称为动力器官。 动力器官作为歌唱气息的主力支撑点,科学有效地运 用呼吸器官,在歌唱中起到十分重要的作用。
歌唱的基础知识
三、共鸣器官 歌唱时需要通过人体部分腔 体共鸣来美化充实我们的声 音,这种腔体所产生的共振 就叫做共鸣。人体的共鸣腔 主要是胸腔、头腔、和喉、 咽、口三大共鸣腔体,主要 涉及的器官有胸腔、喉腔、 口腔、鼻腔、咽腔、鼻窦等。
歌唱的基础知识
四、咬字、吐字器官: 咬字和吐字器官是由唇、齿、 舌、喉、软腭、硬腭等器官 组成,是变声音为语言的器 官,通过唇、齿、舌、喉的 共同配合,使歌唱中的字词 吐咬得准确、清晰、自如。
谢 谢!

音乐声乐基础

音乐声乐基础

音乐声乐基础音乐是一种美妙的艺术形式,它通过声音的组合和表达,打动人们的心灵。

声乐则是音乐中最接近人类本源的表达方式,因为它是由人类的喉咙发出的声音所构成的。

在学习声乐基础之前,我们首先需要了解声乐的起源和发展。

一、声乐的起源声乐起源于远古时代的人类社会,人们最早是通过喉咙发出声音来进行基本的交流。

随着时间的推移,人类逐渐发现喉咙可以发出不同的音调和音色,于是开始进行更深入的探索。

古代文明如古埃及、古希腊和古罗马都有发展成熟的声乐传统,将声音用于宗教仪式、庆典和娱乐活动中。

二、声乐的发展声乐在中世纪欧洲经历了一段显著的发展时期,尤其是在宗教音乐领域。

教堂音乐的演唱成为当时社会的一大盛事,有着高度的仪式感和庄严的氛围。

文艺复兴时期,声乐逐渐从宗教场合走向了多样化的表达方式,包括戏剧、歌剧和民间歌曲。

声乐演唱的技巧和表现力也不断提高,成为音乐艺术中不可或缺的一部分。

三、声乐的基础技巧要学好声乐,必须掌握基础的声乐技巧。

以下是一些重要的技巧:1. 呼吸控制:在声乐中,正确的呼吸是非常重要的。

学会通过腹部的深呼吸来获得足够的气息支持,可以帮助你发出更加持久和有力的声音。

2. 声音放置:在演唱时,正确的声音放置可以使声音更加清晰、准确。

要注意将声音投射到合适的位置,例如喉头的正面而不是背面。

3. 音准和音色:音准和音色是声乐演唱中需要不断调整和提高的方面。

通过准确和稳定地发声,同时注意调整喉咙的形状和气息的控制,可以获得更好的音准和音色效果。

4. 表情和情感传达:声乐演唱不仅是技巧的表达,更需要表达情感和传达给听众。

通过学习音乐的表情和情感表达方式,可以使演唱更富有感染力和真实性。

四、声乐训练方法除了掌握基础技巧外,声乐的训练也是至关重要的。

以下是一些常见的训练方法:1. 声带放松:通过舒展颈部和喉咙肌肉,放松声带,可以提高声音的灵活性和可控性。

可以进行一些瑜伽或伸展运动来放松肌肉。

2. 声音发声练习:可以通过发声练习来加强声音的控制和稳定性。

声乐发展简史总结汇报材料

声乐发展简史总结汇报材料

声乐发展简史总结汇报材料声乐是一种表达情感和创造美感的艺术形式,其发展历史可以追溯到古代文明时期。

本文将对声乐发展的主要里程碑进行总结,以及对不同时期的声乐特点进行描述,努力展现声乐发展史的全貌。

古代时期是声乐发展的起点,人们在宗教和庆典活动中开始使用声乐。

在古埃及,有记录显示了他们在礼仪活动中使用声乐的例子。

古希腊时期,音乐家被高度尊重,一些著名的音乐家如赫西奥德和阿里斯托芬就是在这个时期涌现出来的。

古希腊人认为音乐是来自神的恩赐,通过声乐来表达情感和思想。

中世纪是声乐发展的一个重要时期。

基督教成为了当时欧洲的主导宗教,宗教音乐在这个时期成为了声乐的主导。

教会音乐合唱团成为了非常受欢迎的表演形式,许多重要的音乐家和作曲家,如著名的格列戈里礼仪穹顶合唱团就在这个时期形成。

这个时期还出现了独唱形式的神圣歌曲,以及音高的系统化,也就是现代音乐的基础。

文艺复兴时期,声乐经历了一次巨大的变革。

人们开始对声乐进行研究,特别是人体发声的机理。

意大利成为了声乐发展的中心,许多重要的作曲家和歌剧家,如蒙特威尔第,就在这个时期兴起。

蒙特威尔第创造了许多有影响力的歌剧作品,并通过浪漫主义的表现手法来表达情感和思想。

巴洛克时期是声乐发展的又一个重要时期。

这个时期的作曲家们开始对声乐技巧进行更深入的研究,并发展出许多技术上和装饰性的乐曲。

意大利那不勒斯地区的歌唱学校成为了全世界声乐教育的中心,培养了许多后来成为著名歌唱家的人才。

巴赫和亨德尔等作曲家也在这个时期贡献了许多重要的声乐作品。

古典时期是声乐发展的巅峰时期。

在这个时期,作曲家们开始写作更加复杂和技巧性的乐曲,强调明确和精确的表演。

帕格尼尼和舒伯特等作曲家在这个时期发展了一些高难度的声乐技巧,并鼓励歌唱家通过音乐来表达情感。

浪漣主义时期,声乐在音乐中的地位又一次得到了重视。

作曲家们开始创作更加感情丰富和戏剧性的声乐作品,以表达人类的内心世界。

瓦格纳和普契尼等作曲家在这个时期创作了一系列具有影响力的歌剧作品。

中国声乐的历史发展及教育意义

中国声乐的历史发展及教育意义

中国声乐的历史发展及教育意义
接触声乐中国还是较早的,在明朝就有传教士通过基督教给中国带了最早的声乐,但当时影响力有限,中国正式能叫做声乐是在二十世纪初,由于外来思想,政治,文化的入侵,对中国声乐的发展都起到了很大推动作用。

这个时期我们本民族的山歌小调花儿这些本民族唱法开始融入西方声乐的体系,出现了中国字的美声歌曲。

四十年代中国延安文艺工作者创作出第一部中国歌剧《白毛女》有一大批歌唱家,这就是声乐在中国的初期萌芽阶段。

四十年代后新中国成立,中国声乐同国家经济政治相同,有困顿也有突破,在四十年代到七十年代末中国声乐作品也是大量涌现,为现代中国声乐铺清了道路,八十年代改革开放后中国文化百家争鸣,百花齐放,同样中国声乐也是如此,不管是形式还是题材都比以往更加丰富精彩。

如今我们回到声乐一开始进入中国的探讨的模样--民族的?世界的?民族唱法还是美声唱法,现在叫科学的发声方法,就如同新文化运动,西方的文艺复兴一样,我们要更注重结果,观众觉得怎样好听,我们唱着不伤嗓子,这才是最重要的,民族唱法的有些不科学性,美声的国语与意大利语的差异性,这都需要我们加以去认识和把握的,我想答案已经渐渐命令了。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

声乐发展史
圣咏音乐是美声唱法的萌芽
美声唱法起源于欧洲,它的产生不仅与欧洲音乐的发展过程有着密切联系,而且作为人类文化意识形态的一部分,它同样也是社会、时代发展的产物。

13世纪前的欧洲音乐均为单声部音乐,其中,古希腊的声乐也以单声部为主,并受到严格的诗歌韵律的支配,主要以独唱、齐唱、领唱、说唱和吟唱为歌唱形式。

在这一时期产生了诸如《荷马史诗》、《伊利亚特》、《奥德赛》这样出色的作品,它们是由盲人诗作者荷马创作并以说唱的方式演唱的。

可以说这就是比较初期的声乐表现形式。

随着古罗马帝国不断对外扩张,欧洲进入了长期的教会统治的时期,在历史上被称之为“中世纪”,教会教义几乎垄断了一切思想意识领域,歌唱同样成为各种宗教的附属品。

古罗马帝国扩张不仅带来了领土的扩大,也为音乐世界带来了许多来自亚洲、非洲、欧洲的优秀艺人及丰富的音乐文化,他们聚集到罗马并使之成为当时欧洲最大的音乐中心。

当时的教会演唱圣诗和朗诵《圣经》,这就成为了最早的合唱形式。

教堂中用拉丁文演唱与宗教相关的内容即为被称咏的音乐形式。

公元590年,罗马教皇格里高利一世选编、修订了配合教仪的《唱经本》,即著名的《格里高利圣咏》,实际上相当于规定了教堂中演唱教义的歌调。

圣咏是欧洲声乐艺术的萌芽,它要求庄严、肃穆的演唱配合教堂的氛围。

虽然圣咏有
宣叙性和旋律性两种歌调,但由于它只是单旋律音乐,使人乏味。

随着发展,演唱者将它作了一些华丽、流畅的“再创造”,形成了新的、更好的演唱方法。

在圣咏音乐流行的时期,从11世纪起出现了一些促进音乐艺术的发展、丰富声乐艺术内容的音乐形式。

由于当时手工业和商业得到了发展,城市开始出现了针对宗教音乐的世俗音乐,它要求人们用音乐反映生活和世俗的情感。

此后,又相继出现了游吟歌手、恋诗歌手、民歌手等专业的歌唱者,他们虽无法完全摆脱宗教的浓厚色彩,但已可堪称为对宗教音乐的大胆突破。

阉人歌手促使歌唱技巧的发展
13世纪中期的欧洲音乐逐步突破单声部,开始进入复调音乐时期,声乐演唱也为多声部合唱形式,分别由女高音(soprano)和女低音(Alto)担任,圣咏旋律则由男高音(Tenor)担任,后来又加入了男低音声部(Bass)。

由于圣经的古训规定“妇女在教堂中应保持缄默”,因此,演唱中的女声部均由男童声代替。

这些男童是被阉割的男童声歌手,在声乐发展史上被称作“阉人歌手”。

他们的出现曾为欧洲声乐艺术的发展做出了巨大的贡献,并奠定了“美声唱法”的基础,也在一定程度上推动了歌剧的产生与发展,他们盛极的时代同时也带来了美声唱法的黄金时代。

早在4世纪,意大利就建立了专门训练童声演唱圣咏的歌唱学校,他们遵循古训,严禁妇女在唱诗班演唱,由于童声会随着年龄的增长而发生音色的变化,而不能唱出符合圣咏需要的优美自然的歌声,
所以出现了这种不人道的“阉人歌手”现象。

他们的声带及喉头不会随着年龄和身体的成熟而变化,阉人歌手具有女声的声带,同时又具备男子的体魄,所以,无需用假声就能发出悦耳的女声。

虽然他们的声音不如真正的女声柔美,但他们华丽、轻巧、明亮的音色,宽广的音域,能令听众激动不已。

在阉人歌手兴起和盛行的时期,不仅排挤了女声,甚至在一定程度上几乎抢占了男声在歌坛上的地位。

阉人歌手在欧洲盛行了近两个世纪之久,还有学校和教育机构专门训练阉人歌手。

意大利著名阉人歌唱家法瑞奈里和卡法瑞里就是阉人歌手盛行时期的典范,他们的演唱技巧已经达到出神入化的地步。

不容置疑,他们将欧洲的声乐水平推进到了一种较高的境界。

18世纪末19世纪初,欧洲封建制度开始动摇,人们纷纷要求废除这种不入道的歌唱现象,同时妇女们也要求冲破封建束缚走上舞台,加上此时的男声也通过“关闭”的唱法提高了演唱能力,因此,阉人歌手在18世纪末开始走向衰落。

歌剧与美声唱法的产生
美声的发展与歌剧的诞生有密切的关系,如果说阉人歌手的出现奠定了美声唱法的基础,那么歌剧的诞生和发展又从更符合歌唱艺术发展的文化层面促使了美声的发展。

歌剧诞生于文艺复兴运动的极大影响之中,当时,佩里、卡契尼、蒙特威尔第等作曲家,在歌剧创作中为了仿效希腊悲剧的朗诵调,他们使旋律与歌词内容、情绪变化,以及语言的起伏紧密结合,在歌剧中主要
起着展开情节的作用。

他们突破了传统和保守的束缚,创造了采用自然声音,由各角色来演唱自己段落的宣叙调演唱形式。

为了使宣叙调的演唱更具有古希腊人在广场上演悲剧朗诵的那种声音效果,就不能采用声音微弱的童声和假声,而需要采用有足够气息支持,有丰厚声音共鸣,丰满宏亮而咬字清晰、真切、并富于穿力的声音。

“这些就促使佛罗伦萨小组的成员除了创作之外,还必须研究解决如何演唱的问题,于是就在前人,特别是维基的三幕仅供清唱用的16世纪恋歌剧《安菲帕那索》的演唱经验基础上,发展出了美声唱法”(摘自尚家骧的《欧洲声乐发展史》)。

卡契尼提出要以宏亮致远的声音演唱歌剧的要求;蒙特威尔第则进一步使歌剧音乐戏剧化,写出了歌唱性的宣叙调和具有强烈感染力的咏叹调,这些都使得歌唱家们感到提高自己的演唱能力和技艺是良好表现音乐作品的基本保障。

同时,蒙特威尔第在威尼斯建造了世界上第—座歌剧院,使歌剧从最初的宫庭和贵族的厅堂走入了正规的歌剧院,也为社会各阶层的观众提供了良好的欣赏场所。

这样,随着观众层次的扩大,欣赏要求不断提高,必然地促使歌唱家们开始研究训练完善他们的歌唱技术,以便自己的演唱能达到卡契尼、蒙特威尔第所提出的宏亮、致远、富于戏剧性的声音要求。

于是,许多卓越的歌唱家以他们高超的演唱技巧、华丽的嗓音,穿过庞大的乐队“音墙”,清晰地把歌声送到剧场的每个落,征服了观众,使歌唱艺术达到了新的高峰,所以可以说“美声”随着歌剧而得到极大的发展,是文艺复兴时期人文主
义思想在音乐艺术上的表现;它不仅是一种歌唱技术和一种演唱网络,而且还是一定美学原则和艺术思想的体现。

透过17世纪欧洲诸多乐派中最具影响力的四大歌剧乐派佛罗伦萨乐派、威尼斯乐派、罗马乐派、那波里乐派对演唱风格的要求,我们不难看出它们对“美声”的发展的重大意义。

佛罗伦萨乐派
在佛罗伦萨歌剧乐派中有—个小组,他们突破传统的演唱形式,采用自然的声音,男演男角,女演女角。

在贵族的宫庭里,在文人的聚会上他们都会尽情地演唱,弗朗西斯科·卡契尼就是当时最早、最优秀的女歌唱家之一。

为了能使演唱再现古希腊人在广场上演出的悲壮效果,佛罗伦萨小组的成员开始了对声音及唱法的探究。

传统的童声或假声已不能满足现实的需要,一种强调充分的呼吸,丰满、明亮的共鸣,清晰真切的咬字及宏亮而致远的音质的演唱要求被提出。

他们不仅创作歌剧,而且还要不断地对演唱、发声的技巧进行研究。

于是,随着《达芙妮》、《犹丽狄契》等抒隋音乐剧的诞生而产生了代表佛罗伦萨乐派风格的演唱要求:在自然、朴素的演唱基础上要求甜美、柔和、典雅,旋律优美抒隋给人以舒适之感。

威尼斯乐派
在17世纪的歌剧史上,蒙特威尔第创立了威尼斯歌剧乐派,为早期意大利歌剧奠定了基础。

如果说佩里和卡契尼是歌剧音乐
抒隋的创始人,那么蒙特威尔第则是音乐戏剧性的创始人,可以说歌剧诞生在佛罗伦萨,发展在威尼斯。

蒙特威尔第创作的宣叙调加大了乐队伴奏的比例,丰富和烘托了独唱的气氛,他的第一部歌剧《奥菲欧》与佩里和卡契尼的《犹丽蒂契》来自于同—题材,而他写出了戏剧性的悲剧效果。

在歌剧的创作上,蒙特威尔第首先使用了减七和弦,大胆地使用了转调和半音音阶,在乐队伴奏上,他首创了弦乐器的拨弦和揉弦的技巧。

威尼斯乐派使歌剧走向社会,并使其走上了“花腔”——加花演唱的道路,他们追求华丽的演唱技巧和声音效果,他们以高超的声乐技巧出现在舞台上,引起了阵阵狂热。

这种戏剧性的宣叙调和咏叹调使Bel canto的演唱获得了更大的表现力。

罗马乐派
作曲家卡瓦里埃原是佛罗伦萨人,后定居罗马,成为了罗马有名的作曲家,同时也成为了罗马乐派的代表人之一。

歌剧这种体裁在罗马乐派中成了宗教的附属品。

卡瓦里埃在宗教的气氛包围中,创作了寓言性的,颂扬封建道德的歌剧《灵魂与肉体》,以他为代表的罗马乐派的歌剧创作虽然在题材和形式上模仿佛罗伦萨乐派,在演唱上局限于宗教风格,但同时也具有自己的特点,在舞台布景、装置、服装上追求富丽豪华的场面。

那波里乐派
17世纪下半叶,意大利的歌剧被那波里歌剧乐派所取代,同时也为Bel canl0的演唱提供了更广阔的天地。

其中包括A·斯卡拉蒂。

A·斯卡拉蒂是一位颇有才能的作曲家和歌唱家,他创作的歌剧具突破性,使美声从此走向一个新的发展阶段,而且也逐渐形成了那波里的美声风格:重视声音的明净、优美的音质和华丽的声韵效果。

同时,他还为社会培养出了许多教授美声的教师。

相关文档
最新文档